Archivo
VAMOS DE ESTRENO * Miércoles 27 de marzo de 2024 *

MILLI VANILLI: GIRL YOU KNOW IT’S TRUE (Girl You Know It’s True, Simon Verhoeven, 2023)
Alemania. Guion: Simon Verhoeven Música: Segun Akinola. Canciones: Milli Vanilli Fotografía: Jo Heim Compañías: Wiedemann & Berg Filmproduktion, Leonine, Seven Pictures, Mediawan, Sentana Filmproduktion Género: Drama
Reparto: Tijan Njie, Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer, Bella Dayne, James Flynn, Thorsten Krohn, Graham Rogers, Natasha Loring, Lara Mandoki, Tijan Marei, Darlene Tejeiro, Joshua Kantara
Las historia de Milli Vanilli es la tan habitual historia de los juguetes rotos, destrozados por la fama y la industria. Ya sea esta la musical como la cinematográfica. Una tragedia en la cual el público también tiene gran parte de responsabilidad. Ese público voraz, que como un niño malcriado hoy apoya un producto y mañana otro, olvidando el anterior. Que consume lo que le ponen ante sus narices. Algo que en estos tiempos de consumo convulsivo, no hace más que aumentar. Y no hay nada nuevo. El Rock & Roll iba a dar el gran bombazo, pero no podía presentarse como música de negros e interpretada por negros. Había que buscar una presencia blanca y manufacturar el producto para hacerlo aceptable y venderlo a quien interese, en este caso a los blancos, que son los que disponen de más presupuesto para ocio. En los sesenta, si los ingleses tenían a los Beatles, Estados Unidos creó a Los Monkees, dando igual si cantaban ellos o no. Spice Girls y todos los boys y girls bands fueron productos creados mediante casting. Hoy día nos topamos con cantantes que no saben cantar, que recurren a medios electrónicos para modular su voz, haciendo que todos suenen igual.
La tragedia de Milli Vanilli es un perfecto ejemplo de esa voracidad del mercado. En tan solo dos años, los que van de 1988 a 1990, llegaron a lo más alto y cayeron de la forma más estrepitosa. Y de la mano de su creador, cual criatura del Dr. Frankenstein. Al destaparse el fraude, su caída fue fulminante. Tanto que incluso les fue retirado el Grammy que ganaron en 1990 al mejor artista revelación. Y es la historia de estos dos jóvenes europeos, unidos por el azar y el amor por la danza, la que narra este correcto biopic, que dirigido por el cineasta alemán Simon Verhoeven, llega a nuestras pantallas. Un film biográfico que no por ello se convierte en el manido relato al que estamos acostumbrados, los personajes se dirigen al espectador directamente cuando conviene, y son ellos los que se ocupan de contar esos enfebrecidos años de sueños, baile, sexo, MTV, drogas y playback.
Se nota que tras el relato se encuentra uno de los protagonistas, Fab Morvan, el superviviente del dúo, pues es claramente el que sale mejor parado de todos. Narrado con la misma velocidad meteórica con la que sucedió todo, el film está interpretado por dos debutantes, Tijan Njie y Elan Ben Ali, que dan vida, de forma solvente, a Rob Pilatus y Fab Morvan, los dos bailarines, uno alemán y otro francés que, bajo el mando del productor alemán Frank Farian, famoso por su trabajo con Boney M. e interpretado en la película por Matthias Schweighöfer (Oppenheimer), lograron vender más de 7 millones de copias a nivel mundial de su single Girl You Know It’s True.
THE BEAST (LA BESTIA) (La Bête, Bertrand Bonello, 2023)
Francia/Canadá. Duración: 146 min. Guion: Bertrand Bonello. Historia: Henry James Música: Bertrand Bonello, Anna Bonello Fotografía: Josée Deshaies Compañías: Les Films du Bélier, My New Picture, Sons of Manual, arte France Cinéma, Eurimages Género: Ciencia ficción
Reparto: Léa Seydoux, George MacKay, Dasha Nekrasova, Julia Faure, Guslagie Malanda, Tiffany Hofstetter, Lukas Ionesco, Parker Henry, Martin Scali, Lottie Andersen, Kester Lovelace, Thomas Hayward, Jiselle Henderkott, Joa Jappont, Veronica Szawarska
Sinopsis: En un futuro cercano en el que reina la inteligencia artificial (IA), las emociones humanas se han convertido en una amenaza. Para librarse de ellas, Gabrielle (Léa Seidoux) debe purificar su ADN en una máquina que la sumergirá en sus vidas pasadas. En ellas se reencuentra con Louis (George MacKay), su gran amor. Pero el miedo la invade y presiente que se avecina una catástrofe.

En las antípodas del Libro de las mil y una noches, para Borges, La bestia en la jungla se manifiesta como ejemplo por excelencia de la novela psicológica. Henry James nos pone ante una obra en la que la peripecia está ausente, el acontecimiento no sucede fuera de la conciencia, y la acción de los personajes sólo puede concretarse bajo la forma de la espera, del aguardo de un suceso imposible de predecir porque no pertenece al tiempo cronológico, ese que viene determinado por el calendario y el reloj, sino que apunta al kariológico, esa temporalidad contenida en el instante determinante que cambia el destino del hombre. Lo que atienden es un fin del mundo. Un apocalipsis que no coincide con el de la escatología cristiana pues no es indeterminado sólo en su fechación sino que tampoco es posible conocer bajo que manifestación se presentará. Esa doble indeterminación es la culpable de que el protagonista, John Marcher, no tenga conciencia de que el suceso ya ha acaecido hasta que ya es irremediablemente tarde para actuar en consecuencia. La “bestia” acechante de Marcher no era otra cosa que el amor incondicional de May Bartram, la mujer abnegada que ha esperado con él. La tragedia de Marcher es haber perdido la ocasión de amar, que es tanto como decir que ha perdido la oportunidad de vivir. Ha sobrevivido al fin del mundo que tanto esperó, pero lo ha sobrevivido para nada.
La bestia en la jungla se deja definir como tragedia de nuestro tiempo pues nunca como en nuestra época había estado presente la amenaza de alcanzar el advenimiento de un mundo sin sentimientos, tan dominado por la tecnología que puede acabar siendo mecánicamente aséptico.
Quizás eso explique que haya sido objeto de dos adaptaciones cinematográficas que han coincidido en el tiempo (e incluso han competido en los mismos festivales), ambas francesas: La bestia en la jungla de Patric Chiha y La bestia de Bertrand Bonello. Es difícil traducir en imágenes una novela que escatima la acción, que apenas describe el entorno y que se desarrolla casi exclusivamente en la conciencia del protagonista, Chiha opta por desplazar temporalmente el relato, ubica la trama entre la década de los 70 hasta los primeros 2000, y encierra a sus personajes en una boîte en la que el mundo danza a su alrededor, sucediéndose hechos históricos que marcan el devenir humano, pero que no responden al acontecimiento aguardado. Chiha, pues, es fiel al espíritu del relato, todo se centra en la espera, pero no alcanza la finura filosófica del texto literario, sobre todo en su desenlace, torpemente desarrollado, que no proporciona al espectador la experiencia trágica de la novela de James. Por su parte, Bonello confiesa que el relato de James le perturbó durante mucho tiempo, pero su adaptación dista mucho de ser fiel a la letra, el autor toma la metáfora central del texto (“Algo se ocultaba, acechándole, entre el ir y venir de los meses y los años, como una bestia agazapada en la jungla. Poco importaba si la bestia agazapada estaba destinada a matarle o a morir. El punto decisivo era el inevitable salto de la criatura; y la lección decisiva que había que extraer era que un hombre con sensibilidad no se hace acompañar por una dama a una cacería de tigres”) y la proyecta sobre el miedo al amor, ese miedo que es el más desgarrador de los sentimientos. El director de La bestia destila los motivos del relato escrito hasta convertirlo en un filme en el que pretende entrelazar lo íntimo y lo espectacular, el clasicismo y la modernidad, lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible. Más que adaptar, persigue dejarse inspirar para crear una nueva obra original capaz de extender los planteamientos de James a nuestra actualidad.

Con seis personajes y tres situaciones distintas, La bestia desarrolla una única historia de amor, engarzada por la memoria y envuelta de catástrofe en todos sus segmentos. Toma del relato original tanto como invierte. La inversión más evidente es el cambio de sexo del personaje principal, con Bonello, la que tiene la intuición de que el futuro le ha de deparar un acontecimiento capaz de subvertir su mundo, es una mujer, un cambio que incide en el carácter de lo temido, parece claro que esa subversión va a venir del ámbito del sentimiento. O de su ausencia. No menos notable es la diferencia de género narrativo entre el texto literario y el fílmico: si James se expresaba mediante la novela psicológica, Bonello se adentra en una narración que mezcla gotas de melodrama con mayores dosis de ciencia ficción. En el relato original el tiempo tiene un papel relevante, a los personajes les pasa la vida en su espera, Bonello rompe la linealidad y directamente nos pone frente a un viaje temporal desde el presente de la
acción (2044), que es para nosotros un futuro distópico, hasta dos episodios pasados separados entre sí por un siglo (1910; 2014). Cada periodo tiene su propia dinámica, sus propios retos, su propio terror, su propia gestión de los sentimientos, pero todos apuntan a un mismo concepto, a una misma premisa, el miedo al compromiso amoroso, la percepción del amor como aquello que introduce el peligro y nos desestabiliza. Bonello sostiene que “se podría decir que en la película, en 1910, los sentimientos se expresan; en 2014, se reprimen; y en 2044, desaparecen”, una gradación que se deja ver también en los oficios que desempeña la protagonista en cada uno de los segmentos. Si estuvieran cronológicamente distribuidos, en el primero es una pianista célebre que huye de la música romántica y posromántica (esa que tenía en el sentimiento su objeto y su objetivo), en el segundo sigue dedicándose a una labor creativa, pero bajo la forma de actriz en paro que subsiste vigilando casas ajenas, en el último, en ese momento en el que la Inteligencia Artificial domina al mundo, queda relegada a trabajos anodinos que no se corresponden con sus capacidades y, si quiere escalar socialmente, tendrá que renunciar a sentir emociones. Para deshacerse de sus sentimientos, tiene que volver a sus vidas pasadas y así limpiar los viejos traumas que contaminan su inconsciente, mediante un proceso de purificación de su ADN que es, casi tanto, como dejarse convertir en una inteligencia evolucionada, capaz de tomar siempre la decisión
correcta pues es ajena a toda obnubilación sentimental. El de 2044 es un tiempo sin problemas, todo es resolutivo, la individualidad y la singularidad se han diluido y todo fluye. En un mundo tan tecnificado todo está lleno de una nueva serenidad que es tranquilizadora, al menos, en el exterior. Sin embargo, el mismo proceso de purificación de ADN ha puesto a la protagonista en condiciones de tomar conciencia de que el miedo que siempre sintió era el de amar. Pero ya es demasiado tarde. La catástrofe temida era, precisamente, la ausencia de catástrofes alcanzada a costa de desterrar la emoción. Cuando lo descubre, igual que en la novela, el mal ya se ha dado, pues, si ella ha desarrollado la memoria, en su amado a lo largo de las sucesivas épocas, la experiencia de la purificación produce amnesia emocional. Y eso pone fin a todo. La nueva serenidad es aterradora en el fondo.
Compleja en su estructura formal, La bestia no es una película difícil pese a lo que podría parecer. No lo es porque es precisa a la hora de definir su punto de partida, la premisa que aúna los fragmentos alternantes, “ese miedo a amar, a abandonarse, a ser dañado, a perder el equilibrio, a ser devastado, impregna todas las épocas” en palabras de Bonello. Múltiple, pero única, son varios los recursos a los que acude para orientarnos en su montaje discontinuo: los
personajes mutan sus roles y sus circunstancias, pero mantienen siempre el mismo nombre, primera señal de que estamos ante el otro que es el mismo; y, más allá de los personajes, hay motivos evolutivos que aparecen en todas las partes, la adivinación, las palomas, las muñecas, en su repetirse, en su convertirse en constantes, se nos indica que, aunque los episodios están separados en el tiempo cronológico, son segmentos de una misma historia. Y esos motivos evolutivos desgranan los significados del subtexto, las ideas secundarias que acompañan al tema central. Fijémonos en las muñecas, si primero, en 1910, son las clásicas de porcelana y celuloide, después son ya autómatas en 2014, y en 2044 son ciborgs animados por Inteligencia Artificial. Las muñecas le sirven a Bonello para ponernos frente al afán humano de crear objetos a su imagen y semejanza, imitaciones cada vez más perfectas, tanto que, al final, los androides son versiones mejoradas de lo humano. O aparentemente mejoradas, al menos, porque en ellos los sentimientos reales han sido sustituidos por su concepto. Y ese es el drama, que parecemos abocados a un mundo en el que se prescinde del afecto. Bonello nos propone un viaje de dos horas y veinticinco minutos, no sólo temporal sino también mental, físico, emocional y sensorial, hacia el descubrimiento de que la bestia que nos acecha es la frialdad catastrófica de la deshumanización, el advenimiento de una sociedad que posiciona al individuo en la imposibilidad de amar.
Tráiler de ‘Strangers: Capítulo I’ de Renny Harlin
Primeras imágenes de STRANGERS: CAPÍTULO 1, la primera parte de la nueva trilogía inspirada en la película original de 2008 Los extraños, en la que una pareja se enfrenta a unos asesinos enmascarados.
Sinopsis: Una pareja joven viaja por carretera, cuando su coche sufre una avería y deciden parar en una casa aislada de la civilización, en medio del bosque. Allí serán presa de tres extraños enmascarados, que les atacarán sin piedad y, aparentemente, sin motivo alguno.
Esta primera parte de la saga de terror dirigida por Renny Harlin (Máximo riesgo, Deep Blue Sea) está protagonizada por la actriz Madelaine Petsch (Riverdale) como la joven llamada Maya que comienza una nueva vida con su prometido Ryan, interpretado por Froy Gutiérrez (Teen Wolf, El retorno de las brujas 2).
Harlin adelanta que la trilogía explorará qué les ocurre a las víctimas de este tipo de violencia y quiénes son sus autores, de dónde vienen y por qué.
Richard Linklater recibirá el Premio de Honor del BCN Film Fest 2024

|
El director estadounidense Richard Linklater recibirá el Premio de Honor del BCN FILM FEST 2024. Linklater será galardonado durante la Gala de Clausura del festival, que tendrá lugar el 26 de abril en los Cines Verdi de Barcelona, y en la que presentará el su último film, “Hit Man”, una inusual comedia acogida en el Festival de Venecia como una de las mejores obras de su carrera. El festival le otorga el Premio de Honor, que el pasado año recibió Wim Wenders, en reconocimiento a la trayectoria de uno de los directores más relevantes y personales del cine contemporáneo mundial, autor de películas que han marcado a diferentes generaciones de amantes del cine. |
|
“Hit Man”, película de clausura del festival La nueva película de Linklater, “Hit Man” cerrará la edición de este año del BCN FILM FEST. Tras su paso por el Festival de Venecia, el público de Barcelona podrá disfrutar de la première española del film. El luminoso neo-noir del director nominado al Oscar Richard Linklater está coescrito por Linklater y Glen Powell e inspirado en una increíble historia real. Powell encarna un profesor mojigato que descubre que tiene un talento oculto como falso asesino a sueldo. Encuentra una cliente que le roba el corazón y que enciende un polvorín de engaño, placer e identidades confusas. «Hit Man» es una inteligente comedia existencial sobre la identidad.
|
|
La octava edición del BCN FILM FEST tendrá lugar del 18 al 26 de abril del 2024. |
VAMOS DE ESTRENO * Viernes 22 de diciembre de 2024 *

CAZAFANTASMAS: IMPERIO HELADO (Ghostbusters: Frozen Empire, Gil Kenan, 2024)
USA. Duración: 125 min. Guion: Gil Kenan, Jason Reitman Música: Dario Marianelli Fotografía: Eric Steelberg Compañías: Columbia Pictures, Bron Studios, Ghostcorps, Right of Way Films, Sony Pictures. Distribuidora: Sony Pictures Género: Fantástico
Reparto: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Celeste O’Connor, Logan Kim, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts, Emily Alyn Lind, Bill Murray
Cazafantasmas (Ghostbusters, 1984) de Ivan Reitman fue un film muy, muy de su época que, visto hoy, resulta muy, muy desfasado. De hecho su secuela, que se estrenó en 1989, fue ya un producto exclusivamente para muy cafeteros. Pero la nostalgia, ese falso mantra que hace que creamos que todo era mejor antes de que las responsabilidades llamaran a nuestra puerta, hizo que, tras series de animación e imagen real, la idea volviera a retomarse mediante una puesta al día, Cazafantasmas (Ghostbusters, Paul Feig, 2016), una bastante pasable aventura en clave femenina sin conexión con las películas de los ochenta. Pero la renovación no gustó a los fans nostálgicos, así que la compañía productora lo entendió y preparó una película a la medida de lo que se demandaba: Cazafantasmas: Más allá (Ghostbusters: Afterlife, Jason Reitman, 2021), donde nuevos y viejos cazafantasmas se daban la mano, recuperando vehículos y absolutamente todos los trastos y gags de los ochenta, mientras sonaba el viejo tema de Ray Parker Jr. Y esta, al parecer, es la fórmula que agradó. Tanto que con Cazafantasmas. Imperio Helado (Ghostbusters: Frozen Empire) se ofrece un indisimulado fan service con todos los guiños al pasado que hagan falta.
La película, dirigida por Gil Kenan, desaprovecha algunas propuestas que ofrece, como por ejemplo no profundizar en los motivos que llevaron la amiga entrañable y fantasmal de la protagonista a prender fuego al hogar con sus padres dentro, culpa que la ha condenado a errar por la existencia como alma en pena. El film tiene un prometedor punto de partida, desde luego, pues debería ser fundamental que existiera cierto equilibrio entre terror y humor, pero pronto se destapa como una película directamente dirigida al público infantil. Y a sus padres: cucharadas de nostalgia; un Bill Murray que pasaba por allí; las dosis woke pertinentes; un villano que parece realizado a partir de un esbozo, Garraka, con cuernos de quita y pon; unos «minions» muy graciosos de malvavisco; y mucho trabajo en equipo (muchachos), pues trabajando en equipo todo es posible. Buenas intenciones no le faltan, pero definitivamente esta saga es para paladares poco exigentes. Y sobre todo, para niños.
LOS NIÑOS DE WINTON (One Life, James Hawes, 2023)
UK. Duración: 110 min. Guion: Lucinda Coxon, Nick Drake. Biografía sobre: Nicholas Winton. Libro: Barbara Winton Música: Volker Bertelmann Fotografía: Zac Nicholson Compañías: BBC Film, MBK Productions, See-Saw Films, Cross City Films, Filmnation Entertainment Género: Drama
Reparto: Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Jonathan Pryce, Romola Garai, Lena Olin, Ziggy Heath, Alex Sharp, Marthe Keller, Samantha Spiro, Adrian Rawlins, Emily Laing, Angus Kennedy
Sinopsis: Un joven corredor de bolsa británico, Nicholas «Nicky» Winton (Anthony Hopkins), ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de su madre (Helena Bonham Carter). Un acto de compasión casi olvidado durante 50 años, y del que Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber hecho más.
«Si algo no es imposible, entonces debe haber una manera de hacerlo…».
Sir Nicholas Winton, 1909 – 2015
Sorprende que en los momentos en los que el odio corre a sus anchas, también tenga lugar una reacción de humanidad y solidaridad que consiga mantener una mínima esperanza hacia la invasiva y destructora especie humana. Por desgracia, lo que perdura y se estudia en pretérito son los conflictos y sus efectos, mientras que las pequeñas-grandes obras anónimas se disuelven y pasan al olvido.
La historia que se cuenta en Los niños de Winton, sucede antes de la II Guerra Mundial, cuando potencias como Inglaterra o Francia dejaron avanzar a Hitler para intentar evitar lo inevitable, el conflicto bélico. Y se hizo permitiendo que invadiera pequeñas zonas circundantes a Alemania, que el Reich se encargó de ampliar a toda Europa. Fue el principio de una época de terror y muerte, pero también el momento en el cual generosos idealistas anónimos decidieron que querían hacer algo, por poco que fuera, para detener esa locura. Ya fuera alistándose en las Brigadas Internacionales para combatir el fascismo en España, como ir a Praga a colaborar con los refugiados que llegan huyendo del nazismo y que parecen no interesar a nadie. Y esa es la lección que enseña Los niños de Winton, cuya historia se relata mediante flashbacks del protagonista, un Nicholas Winton ya anciano, interpretado por el siempre impecable Anthony Hopkins, cuyos recuerdos de juventud encarnará Johnny Flynn. Winton conseguirá lo imposible, que una cadena de solidaridad se ponga de acuerdo para poder sacar a todos los niños posibles de esa situación terrible. Que sean acogidos por familias británicas mientras no puedan retornar con la propia. Un impulso solidario que no esperaba recompensa y que, pasados muchos años, ya en los años ochenta, fue destapado del olvido por el único superviviente y organizador de esas deportaciones y todo, sin ánimo de notoriedad personal. Muy al contrario, Winton vivió su tranquila existencia torturado por no haber podido conseguir sacar más niños de esa zona de conflicto. Torturado por aquel último tren no llegó a salir de la estación de Praga.
Un impulso solidario que en estos tiempos de sobreinformación, paradójicamente, parece imposible. Toda una quimera en una época de súper egos hambrientos de popularidad.
Los niños de Winton es una de esas historias que tocan la fibra, un retrato conmovedor sobre un joven corredor de bolsa de origen alemán, que de manera totalmente altruista salvó a más de seiscientos niños, la mayor parte judíos, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que hay que contar en estos tiempos de despersonalizados menas y de frontera cerradas. Una historia que siempre conviene recordar, en este momento de ascenso de partidos de ultraderecha. Y sin batallas ganadas a fuego y pólvora. Tan solo con solidaridad y humildad, pero con un gran compromiso.
La película, que se presentó mundialmente en el pasado Festival Internacional de Toronto. Cuenta con, además de los nombrados, Helena Bonham Carter como la madre del protagonista, una pieza fundamental en la historia, Jonathan Pryce y Romola Garai.
SU MÓVIL, TU RESPONSABILIDAD. Una campaña de APEOGA que nos pone en alerta ante el acceso de los menores a contenidos para adultos.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Llegan a Filmin las últimas horas de Sandra Mozarowski con «La última noche de Sandra M.»

El próximo viernes 29 de marzo llega a Filmin La última noche de Sandra M., el segundo largometraje del director de “Mia y Moi”, Borja de la Vega. Una cinta que desde aquí les recomendamos encarecidamente.
La última noche de Sandra M. se sitúa en el 23 de agosto de 1977 en un piso de Madrid. Sandra Mozarowsky (Claudia Traisac) es una actriz de 18 años que sueña con salir del cine «de
Destape» para ser tomada en serio en otro tipo de papeles. Es por esto que toma la decisión de hacer un parón en su carrera profesional para poder redirigirla, y así se lo comunica al periodista que ha venido a su casa para entrevistarla. Embarazada de cinco meses y envuelta en polémicas, la vida de Sandra se encuentra en un punto crítico. Esa misma noche se precipita desde su terraza de un cuarto piso y queda en coma. Fallecerá días más tarde a causa del presunto accidente.
Borja de la Vega insiste en que la película no tiene una finalidad historicista, sino que trata de recrear desde la ficción cómo pudieron ser las horas que precedieron a la enigmática muerte de la artista. Busca conocer a Sandra, contar cómo era ella en distintos contextos para dibujar una imagen más profunda y sincera que la que su condición de actriz de destape le permitía contar. “No pretende ser un biopic en un sentido tradicional de la palabra, sino que es un ejercicio de imaginación, pero basado en una historia real”, explica el director.
Uno de los motivos por los que la muerte de Sandra Mozarowsky fue muy controvertida es por los rumores que surgieron sobre su supuesta aventura con el entonces rey Juan Carlos I, y el vínculo de este con el embarazo de la artista y su muerte. En la película se hace referencia a las habladurías pero no se menciona ningún nombre propio: “Me parecía que no era necesario y que, además, esto ayudaba a traer el foco a lo que yo quería, que es a Sandra. Porque de alguna manera cuanto más presente esté él en la película, más contaminaba lo que yo quería, que era que el protagonismo fuese siempre para ella”.
Otra de las decisiones más relevantes del cineasta fue encontrar a la actriz protagonista, Claudia Traisac («Teresa»): “Hubo un momento en el que dije, espera, esto es Claudia, y entonces avancé mucho en el guion, porque estaba escribiendo sobre Sandra, pero veía a Claudia haciendo la película”. Esta, cuenta como desde el principio se sintió muy identificada con la historia y con la propuesta narrativa de Borja de la Vega: “Lo que cuenta la película me mueve personalmente a muchos niveles. Va de una actriz joven que quiere ser tomada en serio y que el mundo la vea como lo que ella es, no que solo se queden en que es atractiva físicamente«. Esta visión del mundo de la interpretación es lo que se pretende mostrar en la obra, la dura realidad que Sandra, Claudia y otras muchas actrices han experimentado.
https://www.youtube.com/watch?v=R-xD8S15OvY&ab_channel=enFilmin
Festival ‘Sombra Madrid’, palmarés y conclusiones

En una apuesta sin precedentes en España, la XIII edición de Sombra, Festival de Cine Fantástico Europeo, tuvo lugar la semana pasada por primera vez en Madrid, al mismo tiempo que se celebraba simultáneamente en su ciudad natal, Murcia. Una innovadora jugada que se saldó con éxito, como demuestran las cifras de casi 3.000
espectadores que se acercaron a las más de 20 proyecciones organizadas del 13 al 17 de marzo en la capital española, repartidas en distintas sedes como mk2 Cine Paz (C/ Fuencarral 125), la Sala Berlanga (C/ Andrés Mellado, 53), la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (Avenida Complutense, 3) y el Teatro Sanpol (C/ San Pol de Mar, 1).
“El regreso del cine fantástico a la capital de España solamente puede calificarse como triunfal y ya se puede decir que SOMBRA MADRID regresará en marzo de 2025”, ha anunciado Javier García, director de SOMBRA, quien tuvo la idea de celebrar el certamen en Madrid para llenar el hueco que el festival Nocturna dejó en la ciudad tras su última edición de 2019.
García ha agradecido “la estupenda acogida del público y de la industria, que tienen ganas de más” y ha destacado el “importante esfuerzo de la organización, que ha permitido la asistencia de un amplio elenco de cineastas internacionales, incluyendo a mitos como Claudio Simonetti y Peter Milligan, potentes selecciones oficiales de largometrajes y cortometrajes o retrospectivas en su mayor parte presentadas por personas implicadas en las producciones”.Por su parte, Juan Pérez, productor de la edición madrileña, indica que su objetivo con esta propuesta era que Madrid “volviera a tener un punto de encuentro para los aficionados y los profesionales del cine fantástico” y cree que se ha conseguido.
En cuanto al palmarés, compartido entre Murcia y Madrid, el premio a Mejor Película lo ha obtenido la cinta serbocroata “Stric” (2022), titulada internacionalmente como “The Uncle” y que también se llevó tres galardones más. El premio a Mejor Guion fue para “Vincent Must Die” (2023) y la cinta española de acción “Os reviento” (2023) recibió una Mención Especial del jurado. En cortometrajes, a nivel nacional el galardón se lo llevó ”Mizona” (2023).
Palmarés Sección Oficial Largometrajes
Mejor película: “The Uncle”.
Mejor dirección: David Kapac, Andrija Mardesic por “The Uncle”.
Mejor fotografía: Milos Jacimovic por “The Uncle”.
Mejor guión: Mathieu Naert por “Vincent Must Die”.
Mejor actor: David Pareja por “La mesita del comedor”.
Mejor actriz: Ivana Roscic por “The Uncle”.
Mención especial: “Os reviento”.
La iniciativa de SOMBRA MADRID, que nace de Javier García, director de Sombra, Festival de Cine Fantástico de Murcia, está gestionada por los equipos de A.D.J. Proyectos Audiovisuales y la Asociación Pop Culture España, que centran su labor en la promoción de la cultura popular en la capital española.

Foto: Furano
Tota la programació del 8 BCN Film Fest 2024
|
El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi (BCN FILM FEST) anuncia la programació completa de la seva vuitena edició, que se celebrarà del 18 al 26 d’abril als Cinemes Verdi com a seu principal, i que inclou 69 títols entre les 8 seccions del certamen. Es podran veure 15 premières mundials, 1 europea, 20 espanyoles i 11 catalanes. “Hit man”, de Richard Linklater, s’incorpora a la programació Una de les novetats en la programació del festival és “Hit Man”, la nova pel·lícula del director de “Antes del amanecer” i “Boyhood”, Richard Linklater. Es tracta d’una inusual comèdia rebuda al Festival de Venècia com a una de les millors obres de la seva carrera. També s’incorpora “Memory”, una història d’amor atípica i emocionant interpretada per una gran parella protagonista, Jessica Chastain i Peter Sarsgaard, guardonat com a Millor Actor al Festival de Venècia, i dirigida per Michel Franco (Nuevo Orden). El passi de “Memory” es realitzarà en col·laboració amb l’Americana Film Fest. Altres incorporacions a la programació Entre els altres nous títols que formaran part del BCN FILM FEST, i que se sumen als esmentats anteriorment i a l’avançament de febrer, destaquen, a la Secció Oficial, “Daaaaaalí!”, un tribut a la figura del gran mestre del surrealisme de la mà del director francès Quentin Dupieux (Mandíbulas); “Descansa en paz”, una nova adaptació cinematogràfica de l’inquietant univers literari del John Ajvide Lindqvist, l’autor de Déjame entrar, en una pel·lícula de gènere fantàstic que barreja el terror i el drama; “El destino de Maya”, un drama històric sobre la lluita d’una dona per tirar endavant la seva família en una remota illa finlandesa del segle XIX i “La promesa de Irene”, la història real de la infermera polonesa obligada a treballar pels nazis que va arriscar la seva vida per salvar un grup de jueus durant la II Guerra Mundial. A la Secció Oficial fora de competició s’incorpora “La última sesión de Freud”, una aproximació al món personal del pare de la psicoanàlisi protagonitzada per Anthony Hopkins. Pel que fa a la secció Cinema amb Gràcia, s’incorpora “Simple como Sylvain” de Monia Chokri, la comèdia romàntica sobre l’apassionada relació secreta d’una dona que va guanyar el Premi César a la Millor Pel·lícula Extrangera, i “Mom, is that you?!”, el darrer treball del veterà director japonès Yôji Yamada. El BCN FILM FEST també suma a la secció Zona Oberta “Milagros, una osa extraordinaria”, una història inspiradora amb un important missatge sobre la conscienciació de la protecció del medi ambient el passi del qual es realitzarà en col·laboració amb El Meu Primer Festival. Dos nous títols se sumen a la secció Art al Cinema. Es tracta de “Jeff Koons: un retrato privado”, un apassionant viatge per la ment i la vida del controvertit artista, que permet descobrir el que inspira la seva visió tan transgressora, i “Los inmortales y las maravillas del Museo Egizio de Turín”, un documental on Jeremy Irons ens endinsa en els tresors i meravelles de la cultura egípcia a través d’un viatge imaginari a l’inframón. També s’afegeix a la secció Imprescindibles “Tokio-Ga”, el llegendari documental de Wim Wenders on viatja al Japó a la recerca del Tòquio que es mostra a les pel·lícules de Yasujirô Ozu. El public del festival també podrà gaudir, a Asian Madness by CineAsia, d’un nou títol, “Eega”, una esbojarrada comèdia romàntica d’acció que, reencarnat en una mosca, busca venjança. Nous talents La secció de curtmetratges a competició Nous Talents comptarà amb 11 títols d’estudiants de cinema de la UPF, FX Barcelona Film School, ESCAC, La Casa del Cine i UVIC. Les obres seleccionades de la UPF són: “Ara, ara mateix”, de Carol Lakiszyk, Albert López i Arnau Vergés, “Es caliu”, d’Alba Ribeiro, i “Vestigi”, de Pablo Goirigolzarri i Felix Malz. Des de FX Barcelona Film School competiran el curts “Asterisco”, de Xavi Herrera, “Blau”, de Lluís Bogunyà, i “Sin salida”, de Damar del Verde. Pel que fa l’ESCAC, les obres a competició són “Blava Terra”, de Marine Auclair March, i “Play off”, de Sofía Ponce de León. “El meu avi”, de Sara Espinosa Amorós, ha estat seleccionat de LCDC, i de la UVIC es podran veure dos curtmetratges, “La gran pausa”, de Màrius Viñas, i “Llibertat”, de Jaume Plans. Jurats El Jurat Oficial del BCN FILM FEST estarà presidit per l’actor Eduard Fernández, que estarà acompanyat per l’actriu Clara Segura i l’actor i director de teatre Carles Sans. Els crítics i periodistes de l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC) Marla Jacarilla, Esteve Plantada i Xavier Daniel conformaran el jurat que concedeix el Premi de la Crítica. El LAAB, al BCN FILM FEST EL BCN FIM FEST acollirà, com a part de les Jornades de Guionistes i Indústria, la presentació de la nova convocatòria del LAAB (Laboratori d’Adaptacions Audiovisuals de Barcelona). El LAAB és un laboratori d’adaptació d’obres literàries, ja editades i publicades, que estan vinculades a la ciutat de Barcelona i que poden ser adaptades pel sector audiovisual, impulsat per la Direcció d’Indústries Creatives de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). El BCN FILM FEST serà el marc futur en el qual s’acabarà desenvolupant aquesta nova convocatòria del LAAB. Screen International Award for Catalan Producer of the Year Una altra de les novetats d’enguany és el premi “Screen International Award for Catalan Producer of the Year, que atorgarà Screen International a un productor de cinema català destacat de l’any. El premi es lliurarà durant la celebració del festival. Èxit d’assistència a la Quinzena de l’Escola El BCN FILM FEST ha organitzat una nova edició de la Quinzena de l’Escola, enguany de l’11 al 22 de març, on s’ha ofert una programació variada de pel·lícules de caràcter educatiu per a professorat i alumnat, i en què han participat 2.600 alumnes catalans. Entrades a la venda l’11 d’abril Les entrades per al BCN FILM FEST continuaran a un preu a partir de 4,90€. A partir del 5 d’abril es podran consultar els horaris de les sessions i les entrades es posaran a la venda l’11 d’abril. Aquesta és la programació completa del BCN FILM FEST 2024: |
|
PEL·LÍCULA D’INAUGURACIÓCASA EN FLAMES De Dani de la Orden / Amb Emma Vilarasau, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez-Ocaña, Macarena García Espanya / Première mundial SECCIÓ OFICIAL ALUMBRAMIENTODe Pau Teixidor / Amb Sofía Milán, Celia Lopera, Carmen Escudero, Paula Agulló, María Vázquez Espanya / Première mundial ASUNTO DE HONORDe Vincent Perez / Amb Roschdy Zem, Doria Tillier, Vincent PerezFrança / Première espanyola CAÍDA LIBREDe Laura Jou / Amb Belén Rueda, Mariia Netravrovana, Irene Escolar Espanya / Première mundial DAAAAAALÍ!De Quentin Dupieux / Amb Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Edouard Baer França / Première espanyola DESCANSA EN PAZ De Thea Hvistendahl / Amb Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie Noruega, Suècia, Grècia / Première espanyola EL DESTINO DE MAYA De Tiina Lymi / Amb Amanda Jansson, Linus Troedsson, Desmond EastwoodFinlàndia / Première espanyola EL MONJE Y EL RIFLEDe Pawo Choyning Dorji / Amb Tandin Wangchuk, Harry EinhornButan / Première espanyola ESCANYAPOBRESD’Ibai Abad / Amb Àlex Brendemühl, Mireia Vilapuig, Laura Conejero, Quim ÀvilaEspanya / Première mundial HAMMARSKJÖLD. LUCHA POR LA PAZDe Per Fly / Amb Mikael Persbrandt, Francis Chouler, Cian BarrySuècia, Noruega, Dinamarca / Première espanyola L’AMOUR ET LES FORÊTSDe Valérie Donzelli / Amb Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique ReymondFrança / Première espanyola LA GRAN ESCAPADADe Oliver Parker / Amb Michael Caine, Glenda Jackson, John StandingRegne Unit / Première espanyola LA PROMESA DE IRENEDe Louise Archambault / Amb Sophie Nélisse, Dougray Scott, Andrzej Seweryn Canadà, Polònia / Première espanyola LO QUE SUCEDE DESPUÉSDe Meg Ryan / Amb Meg Ryan, David DuchovnyEstats Units / Première espanyola PHANTOM YOUTHDe Luàna Bajrami / Amb Elsa Mala, Aurora Ferati, Don ShalaFrança, Kosovo / Première espanyola SECCIÓ OFICIAL (FORA DE COMPETICIÓ) DISCO, IBIZA, LOCOMÍADe Kike Maíllo / Amb Jaime Lorente, Blanca Suárez, Alberto Ammann, Alejandro Speitzer, Albert BaróEspanya / Première catalana GREEN BORDERDe Agnieszka Holland / Amb Alal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz WłosokPolònia, Estats Units, França / Première catalana JOAN BAEZ: I AM A NOISE De Miri Navasky, Maeve O’Boyle, Karen O’ConnorEstats Units / Première espanyola LA CASA D’Álex Montoya / Amb David Verdaguer, Luis Callejo, Óscar de la Fuente, Olivia Molina, Marta BelenguerEspanya / Première catalana LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD De Matt Brown / Amb Anthony Hopkins, Matthew Goode, Jodi BalfourIrlanda, Regne Unit / Première espanyola MARIA MONTESSORIDe Léa Todorov / Amb Jasmine Trinca, Leïla BekhtiFrança, Itàlia / Première espanyola MEMORYDe Michel Franco / Amb Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber Mèxic, Estats Units / Première catalana SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANADe Paola Cortellesi / Amb Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora VerganoItàlia / Première catalana CINEMA AMB GRÀCIA BOOKS & DRINKS De Geoffrey Cowper / Amb Clara Lago, Jackson Rathbone, Nashla BogaertRepública Dominicana / Première europea HIT MAN De Richard Linklater / Amb Glen Powell, Adria Arjona, Retta, Austin Amelio Estats Units / Première espanyola MALA PERSONADe Fer García-Ruiz / Amb Arturo Valls, Malena Alterio, Julián Villagrán, José Corbacho Espanya / Première mundial MOM, IS THAT YOU?!De Yôji Yamada / Amb Yo Oizumi, Sayuri Yoshinaga, Mel Nagano Japó / Première espanyola SIMPLE COMO SYLVAINDe Monia Chokri / Amb Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume Canadà, França / Première espanyola UN AÑO DIFICIL D’Éric Toledano i Olivier Nakache / Amb Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Noémie Merlant, Mathieu AmalricFrança / Première espanyola
ZONA OBERTA CALLADITA De Miguel Faus / Amb Paula Grimaldo, Ariadna Gil, Luis Bermejo, Pol Hermoso, Violeta RodriguezEspanya / Première catalana EL REI PERET D’Esteve Rovira / Amb Jordi Coll, Pep Anton Muñoz, Àsia Ortega, Marta TomasaEspanya / Première mundial MILAGROS, UNA OSA EXTRAORDINARIA D’ Eduardo SchuldtPerú / Première espanyola MONTSERRAT, INTEGRAL 107 De Biel Macià / Amb Biel Macià, Enric VilajosanaEspanya / Première mundial PANDORA Y EL HOLANDÉS ERRANTE (1951) D’Albert Lewin / Amb James Mason, Ava GardnerRegne Unit SEGON ORIGEN (2015) De Carles Porta, Bigas Luna / Amb Rachel Hurdwood, Andrés BatistaEspanya ART AL CINEMAANSELMDe Wim Wenders / Amb Anselm Kiefer, Daniel Kiefer, Anton WendersAlemanya / Première catalana JEFF KOONS: UN RETRATO PRIVADODe Pappi Corsicato / Amb Jeff KoonsItàlia / Première catalana LOS INMORTALES Y LAS MARAVILLAS DEL MUSEO EGIZIO DE TURÍNDe Michele Mally / Amb Jeremy IronsItàlia / Première espanyola IMPRESCINDIBLESRETROSPECTIVA: YASUJIRÔ OZU Amb la col·laboració de Japan Foundation HE NACIDO, PERO… (1932)UN ALBERGUE EN TOKIO (1935)HISTORIA DE UN VECINDARIO (1947)PRIMAVERA TARDÍA (1949)PRINCIPIOS DE VERANO (1951)CUENTOS DE TOKIO (1953)CREPÚSCULO EN TOKIO (1957)FLORES DE EQUINOCCIO (1958)LA HIERBA ERRANTE (1959)BUENOS DÍAS (1959)OTOÑO TARDÍO (1960)EL SABOR DEL SAKE (1962) TOKIO-GA (1985)
NOUS TALENTS UPF ARA, ARA MATEIX (Carol Lakiszyk, Albert López, Arnau Vergés) ES CALIU (Alba Riveiro) VESTIGI (Pablo Goirigolzarri, Felix Malz) FX Barcelona Film School ASTERISCO (Xavi Herrera) BLAU (Lluís Bogunyà) SIN SALIDA (Damar del Verde) ESCAC BLAVA TERRA (Marine Auclair March) PLAY OFF (Sofía Ponce de León) LA CASA DEL CINE EL MEU AVI (Sara Espinosa Amorós) UVIC LA GRAN PAUSA (Màrius Viñas) LLIBERTAT (Jaume Plans) ASIAN MADNESS BY CINEASIA CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA (1953)De Kenji Mizoguchi / Amb Machiko Kyô, Mitsuko Mito, Kinuyo TanakaJapó KUNG FU SION (2004)De Stephen Chow / Amb Stephen Chow, Qiu Yuen, Xiaogang FengHong Kong EEGA (2012)De S.S. Rajamouli / Amb Sudeep, Nani, Samantha Ruth Prabhu Índia ONE CUT OF THE DEAD (2017) De Shin’i Chirô Ueda / Amb Takayuki Hamatsu, Yuzuki AkiyamaJapó LEONOR WILL NEVER DIE (2022)De Martika Ramirez Escobar / Amb Sheila Francisco, Bon CabreraFilipines PROJECT WOLF HUNTING (2022) De Kim Hong Sun / Amb Seo In Guk, Jang Doon Yong, Sung Dong IlCorea del Sud ROMANCE ASESINO (2023) De Wonsuk Lee / Amb Lee Hanee, Lee Sun-kyun, Myoung GongCorea del Sud |
|
|
|
La vuitena edició del BCN FILM FEST tindrà lloc del 18 al 26 d’abril del 2024. Podeu seguir tota l’actualitat als perfils de les xarxes socials: Facebook: BCN Film FestivalTwitter: @BCNFilmFestInstagram: @bcnfilmfestival |
Supersonic Man vuelve con… ‘Simon Says’

Supersonic Man vuelve a las páginas del cómic con una nueva entrega con guion y dibujos de Héctor Caño titulada Simon Says, en una edición muy limitada de 100 ejemplares firmados y numerados que no hay que perderse. Cine de culto y cómic de culto.
Los cómics que realiza Héctor Caño sobre Supersonic Man, como ya hemos dicho con anterioridad, son un acto de amor. Amor al cómic de superhéroes, pero también al cine. Ese cine fantástico y de terror humilde en medios, pero rico en imaginación, que se realizó en España durante los años setenta y ochenta. Y Juan Piquer Simón fue un director de esos. Un hombre orquesta y un visionario capaz de imaginar una infraestructura en Levante con la
cual realizar cine de aventuras, fantasía y terror, “a la americana”. Un cine que pudiera exportarse sin sonrojo. Y todo eso lo hizo en un momento en el cual el cine fantástico y de género se había extinguido y tan solo unos pocos francotiradores se jugaban su patrimonio personal para continuar haciendo lo que les gustaba. Así, Piquer Simón creó a Supersonic Man, el primer superhéroe cinematográfico autóctono, que cobró vida en el film homónimo de 1979, pero también dirigió cintas de terror como Mil gritos tiene la noche (1982) o Slugs, muerte viscosa (1988); de ciencia ficción como La grieta (1990) y Los nuevos extraterrestres (1983); y diversas adaptaciones del universo de Julio Verne, como Viaje al centro de la tierra (1977) o Los diablos del mar (1982).
Pues bien, Héctor Caño ha mezclado el universo de J.P. Simón y el suyo propio, añadiendo diversos homenajes al cómic español y ha lanzado, junto a José María Gil Gil, el entrañable Txemita, responsable del fanzine Neutrón, un nuevo cómic centrado en el superhéroe español. Un cómic del que tan solo saldrá un centenar de copias a la venta. 100 ejemplares para 100 seguidores de este personaje que podrán escoger entre ¡15 variantes de portada! Varias de ellas ilustradas por Héctor Caño, pero otras por Cels Piñol, Paco Alcázar o Sanchís, dibujante de la primera colección que se editó sobre el personaje.
De sus páginas destaca la evolución en el dibujo de Caño, así como la elegante distribución de las viñetas y las espectaculares splash pages, todo ello realizado del mismo modo que el precedente Un hombre solo contra España (2019): a lápiz y entintando, tan solo, las “masas de negro”, tal y como especifica su autor aunque, repetimos, el resultado es significativamente mejor
El cuaderno, que continúa el anterior mencionado, consta, al igual que aquel, de dos historietas: Simon Says, protagonizada por Supersonic Man y otra que transcurre en el Siglo XXXV a más de 30.000 millones de años luz de distancia y que está protagonizada por Silencio (otra encarnación de Supersonic Man) y Fantastika, Supersonic Girl, un personaje creado por Juan Piquer Simón con la colaboración del histórico ilustrador Jano, que realizó el dibujo con el objetivo de promocionar un proyecto que, por desgracia, no llegó a materializarse. Esta segunda historieta está realizada por Grego Pulp utilizando técnicas y herramientas digitales
En la primera aventura se presenta al lector un nuevo personaje, antagonista para Supersonic Man, que está extraído también del imaginario del cineasta valenciano, Pieces, referencia directa al nombre que recibió en Estados Unidos la película Mil gritos tiene la noche, un salvaje slasher repleto de sangre y artesanales, pero efectivos, trucos. Rodada en plena fiebre por el subgénero, la película se encuentra entre las favoritas de directores especializados en el género como Eli Roth. Pero la referencia al universo Piquer Simón no se queda en el nombre del personaje, también el aspecto está basado en uno de los carteles promocionales del film, el que mostraba a un personaje similar al clásico La Sombra, tan similar que el dibujo se corresponde a una ilustración de Mike Kaluta, Master of Men (1976). La diferencia es que el personaje de Piquer Simón blandía una motosierra, una herramienta que tiene gran protagonismo en Mil gritos tiene la noche, y no precisamente para podar árboles. Aunque en el caso del cómic
de Héctor Caño servirá para arrancar las malas hierbas, pues Pieces, armado con su motosierra, despedaza a varios críticos, productores, profesionales del cómic y todo aquel que habló mal del cine de Juan Piquer Simón, así que el Comisario Dan le encargará a Supersonic Man que investigue quién puede ser el asesino. Este Comisario Dan es un claro referente al Inspector Dan, personaje que comenzó su andadura en los años cuarenta dibujado por Eugenio Giner con guiones de Rafael González Martínez y otros autores, guiño-homenaje de Caño a los personajes del cómic clásico español, una práctica habitual en sus cómics. Con todo, Héctor Caño ha hecho suyo el personaje, pero sin dejar de respetar su esencia. Ha creado alrededor suyo un universo propio que ha mezclado con el del film de Piquer Simón ofreciendo al lector un Supersonic Man más poderoso que nunca y que, aún así, estará en serios aprietos cuando deba enfrentarse a su propia némesis.
Y no queremos desvelar más. Tan sólo añadir que la edición en preventa ya está agotada.
Nosotros, por supuesto, ya tenemos reservado el nuestro.
VAMOS DE ESTRENO * Viernes 15 de marzo de 2024 *

EL CLAN DE HIERRO (The Iron Claw, Sean Durkin, 2023)
UK/USA. Duración: 130 min. Guion: Sean Durkin Música: Richard Reed Parry Fotografía: Mátyás Erdély Compañías: BBC Film, Access Entertainment, House Productions, A24. Distribuidora: A24 Género: Drama
Reparto: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons, Holt McCallany, Lily James, Cazzey Louis Cereghino, Jim Gleason, Jullian Dulce Vida, Kevin Anton, Michael Harney, Aaron Dean Eisenberg
Sinopsis: Basada en la increíble historia de los hermanos Von Erich, que se convirtieron en mitos de la lucha libre a principios de la década de los 80. Bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, Kevin (Zac Efron), Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson) y Mike (Stanley Simons) alcanzarán la gloria y serán golpeados por la tragedia, pero su amor fraternal estará siempre por encima de todo.

Pudiera parecer que algo tan, en principio, poco atrayente como la historia de una saga familiar de practicantes de lucha libre, poseedores de unos, cuanto menos, singulares tocados capilares y ambientada en Texas durante los años menos glamourosos del siglo XX, no pudiera resultar interesante, pero nada más lejos de la realidad, pues, El clan de hierro, absurdo título que adapta el original La garra de hierro (The Iron Claw) en referencia a la técnica favorita del patriarca de la familia, Fritz Von Erich, es un drama sobre la frustración de un padre, luchador, cuyos objetivos de triunfo nunca se cumplieron y que buscará hacerlo por medio de sus cuatro hijos. Cuatro jóvenes muy unidos, que lucharán por ser el favorito de su benefactor y conseguir lo que con tanto ahínco quiere poseer el pater familias: el cinturón de campeón mundial de pesos pesados. A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de ese dominante padre, que además es su férreo entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte.
En manos de otro autor, sus hazañas en la lona quizás hubieran sido material para la exaltación de los valores del esfuerzo deportivo, vinculándolos, a la menor oportunidad, con los ideales de la nación americana, habrían compuesto un biopic deportivo a mayor gloria de los Von Erich, pero Sean Durkin, nuevamente, no desperdicia la ocasión para bucear en los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. En el extremo opuesto del cantar de gestas, El clan de hierro es una crónica anti-épica que nos conduce por los rincones del éxito mostrando los puntos más enajenados, los vericuetos de la obsesión por una victoria vicaria, la de los hijos, que haga justicia a los méritos propios, los del padre. Un padre que actúa en la vida como en el ring, sometiendo sin piedad, contagiando el virus del orgullo, como un sargento de hierro que arenga a la tropa para henchir sus ánimos y arrojarlos a la batalla, a la muerte. En la cara visible de esa luna se proyecta la luz de la fortaleza, porque son fuertes los respetarán, pero en su cara oculta se esconde su reverso desapiadado, la oscuridad de la implacabilidad que menosprecia cualquier resquicio de humanismo.
Fritz Von Erich inocula en sus vástagos el germen del culto a la fuerza, sólo lo inquebrantable es admirable, el único sentimiento que ha de adornar a un hombre es el de la competitividad, el de la aspiración al máximo, un máximo que él no alcanzó, pero que a ellos no se les resistirá. Pero como si ese sueño incumplido fuera una maldición, poco a poco la desgracia se ceba en los hermanos, la muerte los irá visitando de a uno en uno. Para el patriarca de los Von Erich, ni siquiera eso es obstáculo, dónde no haya llegado uno de ellos, otro lo hará, actúa como si sus hijos fueran peones a sacrificar con tal de recuperar la dama. La madre, porque también hay una madre, apenas hace contrapeso, aunque mujer de carácter, no se interpone, se limita a inculcar
los valores de la fe. Poca ayuda puede brindar cuando ella misma ha pospuesto sus sueños y anhelos frente a los del esposo. La muerte de los hijos para ella tiene el valor del martirio. Hasta que la cuerda se tense en exceso.
Todo lo vemos a través de los ojos de Kevin Von Erich, el mayor de la saga. Ser el primogénito no le da privilegios sobre el favor del padre, en realidad, será el último en aspirar al preciado cinturón de campeón. Ser el primogénito redobla la presión. Ser el primogénito le pone en una posición de cuidado hacia sus hermanos. Ser el primogénito le hace consciente hasta la duda. Es el primogénito y será el superviviente. Ser el superviviente le da la responsabilidad de Matar al Padre, psicoanalíticamente hablando. Y no le dará muerte con el puño, eso sería darle la razón, le matará con la ternura. Dejará en herencia a los suyos las lágrimas que habrán de deshacer la maldición de los Von Erich.
El clan de hierro cuenta con las magníficas interpretaciones de Zac Efron (High School Musical, El gran showman), Jeremy Allen White (The Bear, Shameless), Harris Dickinson (El triángulo de la tristeza) y Stanley Simons (Little America), además de Lily James (Baby Driver), Maura Tierney (The Affair) o Holt McCallany (Mindhunter). El clan de hierro, dirigida por Sean Durkin, ha sido uno de los estrenos más taquilleros de 2023 en Estados Unidos, alcanzando casi 40 millones de dólares, y es el estreno de A24 mejor valorado de su historia según la empresa de estudios de mercado CinemaScore.
HOW TO HAVE SEX (Molly Manning Walker, 2023)
UK. Duración: 91 min. Guion: Molly Manning Walker Música: James Jacob Fotografía: Nicolas Canniccioni Compañías: British Film Institute, Film4 Productions, Wild Swim Films. Distribuidora: Film4 Productions Género: Drama
Reparto: Mia McKenna-Bruce, Samuel Bottomley, Lara Peake, Enva Lewis, Daisy Jelley, Eilidh Loan, Shaun Thomas
Sinopsis: Tres adolescentes británicas se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación: beber, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas.

En 1907, la joven británica Lucy Honeychurch y su carabina, su prima solterona Charlotte Bartlett, pasan unas vacaciones en Florencia. En la pensión en la que se hospedan durante el viaje conocerán al señor Emerson y a su hijo George, que muy amablemente les cederán sus habitaciones para que disfruten de las vistas de la ciudad. La suya es la historia de una joven que despierta al mundo y que termina por asumir sus propios anhelos más íntimos, tras engañarse tanto a sí misma como a la sociedad que la rodea. El viaje al sur como proceso iniciático de descubrimiento y liberación. Más de cien años después, en 2023, la británica Tara también viaja al calor, a Malia (Creta), con sus mejores amigas, en busca de culminar el fin de la adolescencia en un rito de paso tocado por el desfase etílico y la explosión erótica. La suya también es la historia de una joven que despierta al mundo, pero el suyo es un despertar brusco y amargo que termina por confundir y decepcionar. El viaje al sur sigue siendo un proceso de descubrimiento, pero ya no es liberador.
El siglo que separa a la protagonista de Una habitación con vistas de la de How to Have Sex ha supuesto un torrente de cambios vertiginosos que, derrocando corsés castradores en su haber positivo, también ha provocado desconcierto y pérdida de suelo. “Hay un enorme vacío en los jóvenes. No saben lo que es el placer, el consenso o las relaciones sexuales gratificantes”, reflexiona la debutante Molly Manning Walker, que parte de mimbres autobiográficos para tejer su ficción. La idea para la película se le ocurrió a Walker tras rememorar con algunos amigos el verano previo a la universidad en el que viajaron a España para salir de fiesta (un ritual, que ella misma comenta, es muy común entre los británicos). El ambiente sexualmente desinhibido marcó mucho su recuerdo y el de sus amigos, y se refleja en el filme: si la presión sobre la heroína de Forster/Ivory era reprimir los impulsos de su libido, Tara está en el extremo opuesto, su virginidad le quema, en gran medida porque todo en su entorno la apremia para desprenderse de ella. La liberación sexual femenina tiene un punto de nominal, porque “hay tanto tabú alrededor del placer femenino, sobre el buen sexo para las mujeres. La tendencia es ‘hazlo y listo, no hablemos de ello’. Pero deberíamos hablar de ello, sobre cómo nos sentimos, cómo debería suceder”, en palabras de la directora. Sólo el diálogo, el hacer pedagogía si es necesario, permitirá encauzar a la adolescencia actual, llenar ese vacío en los jóvenes que, paradójicamente, aumenta en este mundo contemporáneo hiperconectado y, sobre todo, acelerado. How to Have Sex, en realidad, habla de cómo no debiéramos tener sexo, la directora lanza una mirada ingeniosa, matizada y, en última instancia, devastadora, sobre los entresijos de la amistad femenina y la sexualidad adolescente, una mirada que concluye que
hemos de reorientar las prioridades y devolver las relaciones sexuales al caudal de “pasar un buen momento con el otro, involucrarse verdaderamente, relacionarse de una manera más profunda”. Y añadimos a las palabras de la autora, de nuestro propio cuño, que el sentimiento debe volver a sobreponerse al mero instinto.
Con un trabajo de cámara basado en no mirar nunca desde arriba a los personajes, en mantenerse siempre a la altura de su mirada, para que el espectador se sienta uno más del grupo y nunca se atreva a juzgarles de ninguna manera, comprendemos que How to Have Sex no pretende ser un ajuste de cuentas con ningún colectivo. Aunque puede decirse que hay una víctima, no hay plenos culpables, lo que impera es una dinámica voraz que arrastra a todos, incluso a los más negativos, a amoldarse a los roles que más reconocimiento creen que pueden darles. “Era muy importante para mí hacer una película que no dejara a los hombres fuera de la conversación, por eso queríamos mostrar que la presión social viene desde diferentes ángulos. También desde las mujeres”. Las leyes no escritas del comportamiento sólo pueden ser frenadas con el diálogo, y el debut de Walker busca hacernos conscientes de que hace falta encontrar las palabras que eviten el pacto de silencio sobre las malas experiencias, tanto entre ellos, como entre ellas. Solo sí es sí, reza el epítome de la ley, pero el consentimiento es algo mucho más lábil que una mera declaración binaria, al menos en las prácticas más comunes en las que no concurre una violencia expresa, menos extrema, sino el desentendimiento y falta de empatía absolutos sobre quien se ve forzada por la situación, coyuntural y estructural. Si sólo concurre el disfrute propio sin atender al goce del otro, menospreciando su deseo o ausencia de él, estamos adoptando un rol agresivo, aunque hayamos recibido un asentimiento verbal. El sexo es un juego a dos y la baraja ha de ser la misma. Más importante que el verbal, es el asentimiento gestual, porque podemos mentir con palabras, pero no con las respuestas del cuerpo. No hacen falta contratos, hace falta respeto. Tal vez estemos en el ocaso de la monogamia, tal vez eso sea bueno, pero, quizás por eso mismo, sea el mejor momento para volver a interrelacionar lo sexual y lo afectivo, sobre todo en los primeros contactos, para que no lleguen a ser traumáticos. Para que en el día después no haya turbación. Esa que siente Tara tras la noche del desenfreno, cuando la luz del sol barre la de los neones y de la fiesta sólo quedan las lágrimas.

Una inconmensurable Mia McKenna-Bruce encarna a Tara. La joven actriz logra capturar la esencia de una adolescente atrapada entre las expectativas sociales y sus propios anhelos, deseosa de encajar pero sin comprender completamente las implicaciones de sus acciones. Tara, con su gargantilla en la que leemos Angel, signo que da razón de su bendita inocencia, de su andar todavía de puntillas por el sendero de la vida, que resume los motivos que la hacen debatirse entre hablar o callar, entre repudiar o celebrar el sexo. Al final, el viaje a Malia sí será el viaje de su vida, porque cerrará una etapa, el grupo de amistades se dividirá, cambiará, habrán caído las máscaras, la mejor amiga será la peor compañía… El último verano. Ahora toca empezar lo nuevo con los pies totalmente en el suelo. En casa.
Los hondos méritos de esta opera prima han sido reconocidos con el Premio a la Mejor Película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde sorprendió al público y prensa especializada y tres premios British Independent Awards (Mejor Interpretación Protagonista para Mia McKenna-Bruce, Mejor Interpretación de Reparto para Samuel Bottomley y Mejor Casting).
IMAGINARY (Jeff Wadlow, 2024)
USA. Duración: 104 min. Guion: Greg Erb, Bryce McGuire, Jason Oremland, Jeff Wadlow Música: Bear McCreary Fotografía: James McMillan Compañías: Blumhouse Productions, Lions Gate Films, Tower of Babble Entertainment. Distribuidora: Lionsgate Género: Terror
Reparto: DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun, Veronica Falcón, Betty Buckley, Matthew Sato, Suzette Lange, Dane DiLiegro, Brooklyn Majors
Sinopsis: Cuando Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia, Alice, su hijastra más pequeña, comienza a desarrollar un extraño apego hacia Chauncey, el oso de peluche que encuentra en el sótano. En un primer momento, Alice y Chauncey se entretienen con juegos aparentemente divertidos que, poco a poco, irán volviéndose más siniestros y peligrosos. A medida que el comportamiento de Alice se va volviendo más inquietante, Jessica decide intervenir, pero cuando lo hace se da cuenta de que Chauncey es mucho más que un inofensivo oso de peluche.
La ganadora del Pulitzer en 1923, Willa Cather, afirmaba que “solo existen dos o tres historias humanas, pero se repiten con tanta insistencia que parece que nunca antes hubieran ocurrido”. Tal vez sea acientífico el concepto de Inconsciente Colectivo (en alemán kollektives Unbewusstes), pero es altamente eficaz para analizar el arte del narrar porque, como si efectivamente existieran un conjunto de estructuras compartidas entre los miembros de nuestra especie bajo la forma de instintos y arquetipos, es fácil demostrar que, a la hora de expresar nuestras fantasías, recurrimos a patrones, elementos y personajes que se repiten una y otra vez en la tradición, con sus múltiples variantes. Christopher Vogler en El viaje del escritor (1992 primera edición) explica que ningún autor está libre de la forma; incluso aquellos que basan su arte en el rechazo a cualquier tipo de principio, tradición o modelo son esclavos de ese mismo sistema del que pretenden liberarse, pues ellos también conocen y se miran en ese espejo, aunque sea para seguir otro camino. El arte de crear, aunque pueda ser una aventura solitaria, acaba siempre remitiendo al magma de lo colectivo, así, la originalidad, en buena medida, no es otra cosa que adoptar lo formalmente ya dado para adaptarlo a nuestra personalidad e interés, imprimir la huella propia en la arcilla de la tradición y obtener una obra nueva con el mismo molde intemporal. Crear no es repetir mecánicamente los esquemas, no es convertir lo formal en formulario, pero tampoco incurrir en la obsesiva búsqueda de la ruptura por la ruptura, de hecho, esa obsesión ni siquiera sería novedosa, por ese camino circularon y se agotaron las Vanguardias del siglo pasado; de otro modo, romper por romper ya forma parte de la tradición. Crear es saber de las estructuras y construir algo que siendo lo de siempre, es totalmente otro. Como quien hace castillos con piezas de Lego. Y toda esta larga perorata que acabamos de exponer no es otra cosa que el contrargumento con el que falsar el juicio (casi unánime) de la crítica respecto a la última película del artesano Jeff Wadlow, a la que tildan de amasijo de tópicos y clichés, como si eso fuera un delito nefando y bastara ya para enviarla de un plumazo al limbo de lo mediocre sin que hubiera que añadir nada más. Diciéndolo con una metáfora, es cierto que Imaginary no inventa el reactor de fusión nuclear comercial (ese Santo Grial moderno), sin embargo, quizás sí es lo suficientemente astuta como para reinventar la sopa de ajo, plato culinario modesto pero de alto valor para regular los niveles de colesterol, beneficiar la salud cardiovascular, proteger al sistema respiratorio, equilibrar los niveles de presión arterial y combatir todo tipo de infecciones. Y más aún, la sopa de ajo es una sopa de abuela fácil, estupenda y cremosa. Así, Imaginary es un manjar grueso que no aspira a estrellas Michelin, pero que sacia el hambre de relatos de miedo más efectivos que efectistas, aplicando bien, aderezados y sin estridencias, los lugares comunes del género. No es poco.

El primer lugar común al que se rinde la última producción Blumhouse es al eterno binomio niños-terror. El Séptimo Arte se ha recreado, desde antes del sonoro, en la infancia, sus pequeñas ilusiones, sus miedos, sus mentiras… Y el género de terror, ya desde las vueltas de tuerca de la literatura, es el que más partido ha sacado de todo tipo de infantes. Quizás porque no hay nada más sobrecogedor en imagen que un niño mirando a la cámara fijamente, perdido, sin palabras ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es una víctima o un actor del mal? En Imaginary lo infantil concurre por partida doble: tenemos, de una parte, a Jessica (DeWanda Wise sosteniendo la mayor parte de la función), autora de relatos ilustrados para niños, que padece terrores nocturnos, pesadillas recurrentes que asocia a la separación brusca del momento feliz de sus cinco años; y, por otra, a Alice (Pyper Braun confirmando sus dotes en este su segundo largo), la menor de sus hijastras, una niña sensible que ha perdido la sonrisa tras la enfermedad de la madre. Ambas protagonistas verán paliadas sus angustias cuando se instalen en la casa donde Jessica vivió su niñez, la adulta porque sentirá que ha restablecido su pérdida, Alice porque proyectará su afecto sobre Chauncey, el oso de peluche que encuentra en el sótano de su nueva residencia. La infancia se nos aparece como el momento en el que nacen nuestros miedos, pero también la etapa en la que el desarrollo de la imaginación permite elaborar los duelos. El retorno a la Arcadia feliz en la que aún no había terrores (Jessica) y la transferencia de los sentimientos sobre el amigo imaginario (Alice) resultan

curativos. Al menos hasta que los juegos de la niña empiecen a tomar una deriva siniestra y se desencadene el giro de guion que revelará los secretos que encierra la casa y supondrá la irrupción de la hipótesis sobrenatural por encima de los desarrollos psicológicos. Un cambio de enfoque que no ha satisfecho a algunos críticos porque, ¡hay que ver! una película de terror que apuesta sin ambigüedades por la explicación fantástica, qué será lo próximo. Somos de la opinión de que la irrupción de lo preternatural en el último tercio no malbarata el dibujo emocional de los personajes y sus circunstancias, no hay antítesis entre lo uno y lo otro, ambas cosas estaban imbricadas en la voluntad de su autor, de hecho. Wadlow ha buscado transformar algunos de sus tropos de terror favoritos (una familia con problemas que se muda a una casa nueva/vieja, sótanos oscuros repletos de objetos olvidados que son poseídos por elementos siniestros) en una exploración evocadora, fantasmal y aterradora de las oscuras energías del trauma reprimido, la percepción y la realidad. Lo que introduce la variable fabulosa es la idea arquetípica del descenso al mundo especial como única vía posible para derrotar a los antagonistas, en un movimiento que supone una muerte simbólica del protagonista, paso necesario para que se produzca la transformación que habrá de permitir el regreso al entorno inicial, pero ya pacificado y libre de peligros.
Película de terror para toda la familia, Imaginary no acude a los tan manidos jump scares que pueblan las producciones actuales, al contrario, mima los efectos de sonido y el score como se hacía en los clásicos. Como Viaje del Héroe de manual que es, no innova, pero cumple con rigor el esquema de los cuentos maravillosos, esos que nos han enseñado a apreciar la fantasía como mejor vehículo para la resolución de los conflictos. Esos que tanto nos han gustado siempre.
Novedades Diábolo Ediciones marzo 2024

Tras un breve lapso de tiempo después del bombardeo de novedades de las últimas fiestas, Diábolo Ediciones retorna con renovadas fuerzas y nuevos lanzamientos enmarcados en el cine y la cultura popular: pulp a la española con ‘Pioneros en el espacio exterior‘; los Madelman vuelven en su última -hasta ahora- reencarnación con ‘El último Madelman. Popular de Juguetes, su historia‘; el séptimo arte y la literatura se dan la mano en ‘Diez Negritos y todo el cine de Agatha Christie‘; y por supuesto, Anime, con la tercera edición de ‘El castillo ambulante. Un corazón es una pesada carga‘. Y muy pronto…¡Vuelve el terror de EC Comics a Diábolo!





MÁS DETALLES E INFORMACIÓN EN: Diábolo Ediciones
Nuevas imágenes de ‘Civil War’ de Alex Garland
Nuevas imágenes de Civil War, la esperada película de acción dirigida por Alex Garland que llegará a los cines el próximo 19 de abril.
Sinopsis: En un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al Presidente de los Estados Unidos.
El visionario cineasta Alex Garland, artífice de películas convertidas en obras de culto como 28 días después (2002), Ex Machina (2014), Aniquilación (2018), y el nominado al Oscar® al mejor guion en 2016, promete deslumbrarnos con su nueva incursión cinematográfica.
Esta película de acción situada en una distopía cercana cuenta en su reparto con reputados actores de Hollywood como los nominados al Oscar® Kirsten Dunst (El poder de perro) y Jesse Plemons (Los asesinos de la luna), Wagner Moura (protagonista de la serie «Narcos»), Stephen McKinley Henderson (Dune) y la nueva musa de Sophia Coppola, Cailee Spaeny, ganadora de la Copa Volpi en el Festival de Venecia de 2023 por su papel en Priscilla. Por su parte, el nominado a un Globo de Oro Nick Offerman (Golpe a Wall Street) interpreta al Presidente de los Estados Unidos en este futuro dónde el país se encuentra profundamente fragmentado.
Producida por el oscarizado estudio A24 (Todo a la vez en todas partes, Vidas pasadas), CIVIL WAR se ha convertido en la primera gran película de acción de la compañía y en la producción con mayor presupuesto de toda su trayectoria.

El cineasta británico, Alex Garland, comenta la importancia de situar la historia en Norteamérica: «Estados Unidos es una potencia mundial y seguimos de cerca su política y sus elecciones porque sabemos que nos afectarán los resultados. Algunos países lo notarán en la economía, otros pueden verse inmersos en conflictos armados y otros correrán distinta suerte en función de todo tipo de factores basados en la política estadounidense».
«Es extremadamente difícil hacer una película de guerra que sea antibélica», apunta Garland, quién se ha esforzado por narrar la acción utilizando el lenguaje visual de las imágenes que estamos acostumbrados a ver en las noticias. «Ese lenguaje no es tan cinematográfico, sino más documental, por lo que nos ha permitido retratar la violencia de una forma más desgarradora. No hay encanto en una fosa común. No tiene nada de romántico».
El director: Alex Garland
La carrera de Alex Garland comenzó como novelista, con obras tan conocidas como La playa y Tesseract. Su primera incursión en el cine fue escribiendo el guion de 28 días después, dirigida por Danny Boyle (2002) y fue productor ejecutivo de su secuela, 28 semanas después (2007). Garland ha sido el responsable de los guiones de las películas Sunshine, Nunca me abandones y Dredd y del videojuego Enslaved: Odyssey to the West.
Debutó como director en 2015 con Ex Machina, por la que optó a un Oscar® a mejor guion original, además de obtener nominaciones a los premios BAFTA a mejor película británica y mejor debut de un director británico. En 2018 estrenó su segunda película como director y guionista, Aniquilación, basada en la novela de Jeff VanderMeer. En 2020 estrenó en FX la serie «Devs» y en 2022 llegó a las salas su tercer filme, el thriller de terror psicológico Men. Su nueva película, CIVIL WAR, la primera superproducción del estudio A24, llegará a los cines el próximo mes de abril.

FF&Films y PuntoyAparte producen el drama fantástico ‘Lamiak’

Las productoras FF&Films y PuntoyAparte rodarán en 2026, en el País Vasco, la película Lamiak, un drama fantástico con elementos de realismo mágico sobre la maternidad, el papel de la mujer en la sociedad actual y la defensa del planeta.
Sinopsis: Cuando Mar (39) pierde a su bebé en el parto, decide mudarse a un pequeño pueblo costero del País Vasco donde descubre la existencia de seres mitológicos llamados Lamias. Estas criaturas le proponen un trato: recuperar su bebé a cambio de una vida humana.
Con dirección de la cineasta Irati Santiago Mujika, el proyecto cuenta con un guion —escrito en castellano y euskera— firmado por la guionista de cine y tv y novelista Estefanía Salyers. Además, Susana García-Parra e Irati Santiago Mujika son las productoras, además de productoras ejecutivas. Lamiak, que tiene una ayuda a desarrollo del Gobierno Vasco, se filmará en localizaciones costeras de Bizkaia y Gipuzkoa tras pasar por el laboratorio APIKA Audiovisual Project Lab en Euskadi, y por los mercados de los festivales de San Sebastián, Sitges, Berlín y Cannes. La productora Susana García-Parra explica que «Lamiak aborda temas fundamentales para la generación joven adulta. La pérdida gradual del medio-ambiente, el duelo perinatal y los abortos, aún tabú en nuestra sociedad, la maternidad y los roles de género. Lamiak es una oportunidad para abrir conversaciones importantes, para cuestionar nuestras creencias y valores, y para inspirar cambios en nuestra sociedad». En palabras de la directora, Irati Santiago Mujika: «Las mujeres seguimos estando sujetas a la mirada de la sociedad y las críticas constantes sobre nuestro cuerpo y lo que hacemos con él. Esta historia quiere abrir conversación sobre el duelo perinatal entre mujeres y generalizar este hecho con la otra parte de la población. Lamiak es una historia llena de metáforas. La metáfora de las Lamiak no solo representa la pérdida de un recién nacido, sino también la pérdida gradual del planeta debido a la codicia y la crueldad humanas. Esta dualidad entre la maternidad y la naturaleza refleja la interconexión entre los seres humanos y el medio ambiente, resaltando la importancia de preservar nuestro hogar común. Asimismo, la película aborda la presión social que enfrentan las mujeres en edad reproductiva, así como la necesidad de replantear los roles de género en la sociedad contemporánea«.
Irati Santiago Mujika es una productora de cine y televisión establecida en Los Ángeles. Ha producido dos temporadas de Tech Toys (2011), serie de televisión para el canal Discovery Channel, así como múltiples videos musicales con artistas como Will.I.am o Paris Hilton. También ha producido dos películas independientes: Blush (2023, Em Johnson) e Inside the Circle (2021, Javier Colón Ríos), disponible en la plataforma Amazon Prime. Su cortometraje Aberne (2016) fue nominado a los premios BAFTA de estudiantes. Irati es la fundadora de FF&Films, productora de cine establecida en San Sebastián

La película Nueva tierra, protagonizada por Iván Sánchez y Andrea Duro, se estrenará en cines el próximo 6 de septiembre.
La película Nueva tierra, dirigida por Mario Pagano y protagonizada por Iván Sánchez, Andrea Duro, Juan José Ballesta y con la colaboración especial de Imanol Arias, se estrenará en cines el próximo 6 de septiembre.
El thriller fantástico fue rodado en Galicia y es la visión del director sobre el regreso del mundo a sus orígenes y del fin de la civilización tecnológica. Se trata de una producción de Good Friends Pictures con distribución y ventas internacionales de Begin Again Films.
Nueva tierra narra la historia de León, quien se refugia con su familia en las montañas después de que un virus acabe con la civilización. Una organización religiosa llamada La Legión, autora de los secuestros masivos de niñas adolescentes después de la pandemia, secuestra a su hija, dejando un rastro de muerte y dolor detrás. León se adentrará en las profundidades de la naturaleza, ahora poblada por tribus, y tendrá que luchar, con todas sus fuerzas, para rescatar a su hija y sobrevivir a los peligros de la Nueva Tierra.
Completan el reparto Vania Villalón, Candela Camacho, Raúl Olivo, Almar G. Sato, Armando Buika y Vicky Montezano. Nueva Tierra compitió en la Sección Panorama Galicia del Festival de Cine de Ourense.
«Nueva Tierra, para mí, es una historia de esperanza, de lucha y de supervivencia de nuestra propia especie en un mundo futuro inhóspito. Pero también, es una aventura llena de emociones con un final que nos devuelve el aliento y nos acerca a las raíces«, apunta su director, Mario Pagano.








Sinopsis: En un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington DC. Su misión: llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca y arrebaten el control al Presidente de los Estados Unidos.
La carrera de Alex Garland comenzó como novelista, con obras tan conocidas como La playa y Tesseract. Su primera incursión en el cine fue escribiendo el guion de 28 días después, dirigida por Danny Boyle (2002) y fue productor ejecutivo de su secuela, 28 semanas después (2007). Garland ha sido el responsable de los guiones de las películas Sunshine, Nunca me abandones y Dredd y del videojuego Enslaved: Odyssey to the West.
Últimos comentarios