Archivo

Archive for abril 2025

«LOS SIN NOMBRE» nueva serie original Movistar Plus+ dirigida por Pau Freixas, se estrena completa el 26 de junio

«LOS SIN NOMBRE» nueva serie original Movistar Plus+ dirigida por Pau Freixas, se estrena completa el 26 de junio

Sinopsis: Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática para descubrir, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. «Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!». Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

El BCN Film Fest acogió este pasado domingo el preestreno de «LOS SIN NOMBRE», nueva serie original Movistar Plus+ en colaboración con Filmax. El thriller de seis episodios adapta la novela de Ramsey Campbell.

Al encuentro asistieron el director Pau Freixas, el guionista Pol Cortecans, el productor ejecutivo Fran Araújo (Movistar Plus+), la productora ejecutiva y adjunta a la dirección de Filmax Laura Fernández, y parte del elenco principal: Miren Ibarguren, Milena Smit, Susi Sánchez y Eva Santolaria. 

Pau Freixas, creador y director: «Los sin nombre’ es un thriller con pequeños toques sobrenaturales y, aunque podríamos decir que plantea si los milagros existen, de lo que realmente habla la serie es de la necesidad de las personas de creer en algo».

Fran Araújo, productor ejecutivo en Movistar Plus+: «Los guiones de Pol son adictivos y llenos de personalidad, y la visión de Pau sobre la historia nos cautivó desde el primer momento. Tiene todos los ingredientes que buscamos en una serie: punto de vista, ambición artística y deseo de llegar a un gran público».

‘El Buque Maldito: Veinte años navegando por el fantaterror’ de Diego López

¿Eres fan del fanzine El Buque Maldito o del fantaterror español?

Estás de enhorabuena: ya está disponible la preventa de El Buque Maldito: Veinte años navegando por el fantaterror, de Diego López-Fernández.

Una edición limitada en tapa dura para celebrar dos décadas de pasión por el terror patrio. ¡No te quedes sin el tuyo!

Directores, actrices, actores, compositores, cartelistas o técnicos en efectos especiales de la talla de Álex de la Iglesia, Helga Liné, Juan Piquer Simón, Teresa Gimpera, Paul Naschy, Gianneto de Rossi o José Mojica Marins han sido algunos de los grandes protagonistas de las dos décadas de trayectoria del fanzine El Buque Maldito.

Su editor, Diego López-Fernández, celebra este aniversario con el comisariado de veinte entrevistas que rinden tributo a estos carismáticos protagonistas de la historia del cine.

El volumen suma, además, una entrevista inédita a la mítica actriz del cine italiano Edwige Fenech y el prólogo del director Paco Plaza.

El Buque Maldito representa una extraordinaria labor arqueológica en la cinematografía de las últimas décadas, tal como plasma el autor a través de su amor por el Fantaterror.

Categorías: LA BIBLIOTECA DE BABEL

Tráiler de ‘Devuélvemela’ el nuevo terror de los hermanos Philippou

Tráiler de Devuélvemela, la nueva película de terror de los directores de HáblameDanny Philippou y Michael Philippou, que llegará exclusivamente a los cines el 1 de agosto.

Una producción de A24, escrita por Danny Philippou y Bill Hinzman, producida por Samantha Jennings y Kristina Ceyton y protagonizada por Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips, Mischa Heywood y Sally Hawkins.

Sinopsis: Un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva

Categorías: TRAILERS RECOMENDADOS

Tráiler de ‘Sé lo que hicisteis el último verano’. Estreno en cines el 18 de julio

Esta nueva entrega, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, producida por Neal H. Moritz y protagonizada por Madelyn ClineChase Sui WondersJonah Hauer-KingTyriq WithersSarah PidgeonBilly CampbellGabbriette BechtelAustin NicholsLola Tung y Nicholas Alexander Chavez, junto a los miembros del reparto original Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt, llegará exclusivamente a los cines españoles el 18 de julio.

Sinopsis: Cuando cinco amigos provocan sin querer un accidente de coche mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto en lugar de afrontar las consecuencias. Un año después, su pasado vuelve para atormentarlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el último verano… y está empeñado en vengarse. A medida que los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha sucedido antes, y recurren a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.

Novedades Diábolo: abril 2025


Diábolo prepara un abril completo con un poco de todo: cómic con Lo mejor de Simon y Kirby; anime y manga con la reedición ampliada de Kame Hame Ha!; cine fantástico y de terror con En el espacio nadie puede oír tus gritos un libro sobre la saga Alien y Galaxia Lucas; novela de terror con Wakefield y El Triunfo de la muerte, pero también lo mejor de la  novela de aventuras con Rafael de Sabatini y César Borgia, una antología de relatos; finalmente, el gran Mauro Entrialgo acercando los monstruos clásicos a los más pequeños con Los monstruos también tienen miedo, en edición en castellano, catalán y euskera. Un lanzamiento como podemos ver muy, muy completo. 











Categorías: Cómic y Manga

Las brujas sobrevuelan México

La iconografía del diablo y la brujería en México es heredera directa del catolicismo impuesto (a fuego y sangre) por los conquistadores españoles. Así, en el cine mexicano podemos ver imágenes de brujería y juicios de la Inquisición con brujas y brujos condenados a la hoguera a imagen y semejanza de Europa en diversas películas, algunas de las cuales incluyen al mismísimo Satanás en el extenso inventario de monstruos y villanos del cine popular mexicano. Así, el barón Vitelius d’Estera (Abel Salazar) en El barón del terror (Chano Urueta, 1962) es juzgado por una larga lista de crímenes que incluyen brujería, necromancia y… adulterio, delitos por los que es condenado a la hoguera, de la que retornará 300 años después ya en la época contemporánea para vengarse de los descendientes de los jueces que lo condenaron convirtiéndose, cuando ha de matar, en un extraño y bizarro personaje que se alimenta de los cerebros de sus víctimas. En Atacan las brujas (José Díaz Morales, 1964), una de las tan encantadoras como torpes aventuras del chaparro luchador mexicano Santo, el enmascarado de plata, este se las verá con un grupo de satanistas comandados por Mayra, la Reina de las Brujas (interpretada por la siempre espectacular Lorena Velázquez), que querrán sacrificar a la heroína y al luchador en honor a Satán, su amo. Santo luchará contra ellas armado con la cruz, ante la que las brujas estallarán en llamas.

Dentro de una producción más importante como es Satánico Pandemónium (Gilberto Martínez Solares, 1975), podemos ver la figura del diablo tentando con las delicias de la carne a la atractiva hermana María (Cecilia Pezet), que entre delirios verá en el convento a todas las monjas poseídas y danzando desnudas en blasfemo aquelarre.

Pero como el espacio es el que es, vamos a centrarnos en tres de las más importantes producciones que sobre el tema nos ha legado la cinematografía azteca: El espejo de la bruja, Alucarda y Veneno para las hadas.


El ESPEJO DE LA BRUJA

Año: 1962 Director: Chano Urueta Guión: Alfredo Ruanota, Carlos Enrique Taboada Música: Gustavo César Carrión Fotografía: Jorge Stahl Jr. Duración: 73 min. Blanco y negro.

Reparto: Rosita Arenas, Armando Calvo, Isabel Corona, Dina de Marco, Carlos Nieto, Alfredo Wally Barrón

Sinopsis: Sara (Isabel Corona) es ama de llaves en el caserón habitado por su ahijada Elena (Dina de Marco) y el marido de esta, Eduardo (Armando Calvo). Sara es, además, una poderosa bruja que comparte su secreto con Elena. Juntas verán a través de un espejo mágico un futuro en el que Eduardo asesina a Elena para casarse con una joven mujer, Deborah (Rosita Arenas). Sara tratará por todos los medios de evitar el fatal acontecimiento, pero los espíritus ancestrales se lo prohibirán …

Los espejos siempre han casado bien con lo oculto, con lo fantástico. Desde el mágico espejo que consulta la pérfida madrastra de Blancanieves al espejo que libera la imagen de Balduin, El estudiante de Praga, los espejos pueden tanto devolvernos imágenes deformadas como ser puertas a otros mundos. En El espejo de la bruja, este ejercerá de estación de tránsito hacia otros mundos e instrumento mágico con el que bucear por el pasado y el futuro.

El espejo de la bruja está producida por Abel Salazar, actor metido a productor que quiso probar suerte con el cine de terror realizando fundamentales aportaciones al género como El vampiro, El ataúd del vampiro, o la delirante El barón del terror (1962), de la que ya les hemos hablado antes, dirigida también por Chano Urueta.

Rodada antes de la irrupción generalizada del cine de luchadores enmascarados que infantilizaría el género, El espejo de la bruja juega con elementos terroríficos y sobrenaturales: puertas que chirrían, corrientes heladas, música fantasmal o castillos de cartón piedra. Todo es excesivo y bello en esta producción que contiene unos tan sencillos como efectivos trucajes. Fuertemente influida por el cine norteamericano de la época, El espejo de la bruja es también una historia de tintes góticos con Mad Doctor y referencias a Las manos de Orlac (Orlacs Hände, Robert Wiene, 1924) y Los ojos sin rostro (Les yeux sans visage, 1960) de Georges Franju, que tanto influiría a su vez a Jesús Franco y su Gritos en la noche, realizada el mismo año que El espejo de la bruja.

En la cinta, ‘Satanaya’ y ‘Lucifudo’ son invocados por la bruja para que abran ‘todas las puertas de la infamia’ en esta historia escrita por los prolíficos Alfredo Ruanova y Carlos Enrique Taboada, que más tarde dirigió algunas de las obras capitales del cine de terror mexicano, como Hasta el viento tiene miedo (1968) y la que también trataremos en detalle aquí, Veneno para las hadas (1984).

Entre los actores protagonistas destaca un sobreactuado Armando Calvo; la venezolana Rosita Arenas, que también participa en La maldición de la llorona y un buen número de cintas mexicanas, entre ellas las dedicadas a la momia azteca; Isabel Corona, actriz que interpreta a la bruja y que estaba especializada en papeles dramáticos, y Dina de Marco, que desarrolló su carrera sobre todo en televisión.

El espejo de la bruja es encantadoramente naif, tiene desagradables maquillajes, efectos especiales artesanales y un ambiente gótico de pesadilla que la convierten en una pieza capital del cine fantástico mexicano.


ALUCARDA, LA HIJA DE LAS TINIEBLAS

Año: 1977 Director: Juan L. Moctezuma Guión: Alexis Arroyo, Juan López Moctezuma (Novela: Joseph Sheridan Le Fanu) Música: Anthony Guefen Fotografía: Xavier Cruz Duración: 85 min. Color.

Reparto: Claudio Brook, David Silva, Tina Romero, Susana Kamini, Lili Garza, Tina French, Birgitta Segerskog, Adriana Roel

Sinopsis: Justine (Susana Kamini) llega a un internado regido por religiosas y allí conoce a la extraña Alucarda (Tina Romero) con la que iniciará una profunda amistad. Paseando por el bosque encontrarán un extraño zíngaro (Claudio Brook) que les mostrará unos talismanes y el carácter de las chicas irá cambiando. Se volverán rebeldes y blasfemas, proclamando ante las monjas a Satanás como su maestro. Las monjas prepararán un exorcismo durante el cual fallecerá Justine. El doctor Oszek (Claudio Brook) rescata a Alucarda y la llevará a su casa. Pero Alucarda pronto poseerá, como hiciera con Justine, a Daniela (Lili Garza), la hija ciega del doctor, con la que vuelve al convento, donde se producirá el sangriento clímax de la historia.

No anda desencaminado Guillermo Del Toro cuando define al director Juan López Moctezuma como un pionero, un poeta maldito. Fuertemente influenciado por el polifacético Alejandro Jodorowsky, al que asistió en dos de sus radicales largometrajes: Fando y Lis (1968) y El topo (1970), Moctezuma fue contagiado con la visceralidad del chileno, su afán provocador, su capacidad de plasmar imágenes delirantes, en suma, su libertad.

Entrar en el universo de Moctezuma es sumergirse en un mundo fascinante, decadente, repleto de luces y sombras que resaltan los tétricos decorados casi orgánicos en los que habitan las jóvenes internas y la orden religiosa, que viste unas irreales túnicas a base de gasas que casi las asemeja a momias y que también nos evocan la pintura Muerte de Marat de David. Y es que Alucarda tiene una puesta en escena pictórica, las secuencia se suceden como auténticos tableaux vivants, y los siniestros decorados casi evocan las Carceri d’Invenzione de Piranesi. Es este tratamiento de la fotografía, la escenografía y el vestuario, el que la eleva por encima de otras producciones de su momento, y ello a pesar de que es fiel a las estrategias narrativas de los 70s (zooms, filtros, cámara lenta). Igualmente setentero es el desarrollo de lo erótico con ese efecto flow, pero, aunque sus escenas de fino erotismo estén rodadas con un filtro a lo Hamilton, resultan mucho más carnales que las del fotógrafo y cineasta inglés. Son unas escenas poderosamente sexuales, en especial el fascinante beso sangriento entre las dos jóvenes protagonistas. Gran parte de su sensualidad es responsabilidad de Tina Romero en la piel de Alucarda, con sus largos cabellos, su mirada penetrante, y sus ropajes negros, la joven encarna perfectamente la condición de bella y réproba tentadora que exige su personaje. De hecho, el trabajo actoral de Tina está por encima del de sus compañeros de reparto, aunque merece mencionarse a Claudio Brook, actor habitual de Luis Buñuel que aquí interpreta dos papeles totalmente diferentes demostrando una versatilidad digna de Lon Chaney, y a Tina French, que interpreta a la hermana Angélica, la cara opuesta de Alucarda.

Definir Alucarda resulta complicado. Dentro del cine de terror puede encuadrarse entre la serie de películas de posesiones satánicas que desató por todo el mundo la celebérrima El exorcista (The Exorcist, William Friedkin, 1973); teniendo además bastantes puntos en común con The Devils (Ken Russell, 1971), que asimismo trajo tras sí una larga estela de imitaciones; pero también tiene mucho de película de vampiros, porque López Moctezuma adoraba a estos seres:  “(…) la historia es cercana a esta tradición y su protagonista es una vampira, aunque no en el sentido de bebedora de sangre. De hecho, ella tiene todo el poder y los atributos del vampiro clásico, excepto que no bebe sangre”.  También puede y debe inscribirse entre los títulos que conforman la denominada nunsploitation. Finalmente, el filme tampoco desaprovecha otras referencias y adscripciones. Así, por ejemplo, el nombre de la amante de la protagonista es Justine, clara voluntad de citar a Sade y su Justine o los infortunios de la virtud, pieza en la que el Marqués se vale de la protagonista para simbolizar la virtud y manifestar su pesimista tesis según la cual, la virtud es sistemáticamente aplastada por el vicio; mientras que el vicio, libre de valores y principios, cobra ventaja y prospera. Semejante es el valor de ese personaje homónimo en el filme, Justine sería la virtuosa seducida por la demoníaca y vampírica Alucarda, sin embargo, la Justine de Moctezuma resulta un poco desleída por contraste con la protagonista, “es el tipo de personaje que resulta ridículo al lado de una criatura apocalíptica como Alucarda”. No queríamos concluir este recorrido por sus antecedentes y filiaciones sin mencionar que para su distribución en video en Estados Unidos no dudaron en presentarla como tercera secuela de la exitosa (y algo olvidada) Las torturas de la inquisición (Hexen bis aufs Blut gequält, Adrian Hoven/Michael Armstron, 1970). Ignoramos si la triquiñuela funcionó. En cualquier caso, y más allá de sus referentes, Alucarda es un filme mágico, extraño, surrealista.

Alucarda fue presentada en el Festival de Cine Fantástico de París y en el décimo Festival de Sitges, donde recibió buenas críticas y fue nominada a mejor película, pero solo obtuvo un reconocimiento genérico por su aportación al fantástico. El director llegó a plantearse una secuela de su película cuyo nombre no dejaba dudas sobre la afición de López Moctezuma por las películas de vampiros: Alucarda Rises from the Tomb, cinta que lamentablemente nunca se realizó.

A partir de ahí la carrera de Moctezuma, que nunca llegó a formar parte de la industria cinematográfica mexicana ya que no le admitieron en el poderoso sindicato de directores (STPC), fue bastante errática. Su siguiente filme, el thriller To Kill a Stranger, lo rodó diez años después. La cruda historia de canibalismo El alimento del miedo (1994), fue su película póstuma. Se estrenó once años después de su muerte, que le sobrevino en 1995, en el sanatorio mental en el que estuvo recluido los últimos años de su vida.

Como suele suceder, llegó la reivindicación de su figura y su cine. Tarde, pero siempre oportuna. “Hay quienes piensan que son filmes de culto, algunos más los aprecian y hay un pequeño grupo que lo considera seriamente como director. Pero la mayoría de los críticos lo desdeñan y eso le ha ganado una reputación de poeta maldito. Creo que a él le hubiera gustado esa clasificación”. Guillermo Del Toro (Sitges, 2002)


 

 

VENENO PARA LAS HADAS

Año: 1984 Director: Carlos Enrique Taboada Guión: Carlos Enrique Taboada Música: Carlos Jiménez Mabarak Fotografía: Guadalupe García Duración: 90 min. Color.

Reparto: Ana Patricia Rojo, Elsa María Gutiérrez, Leonor Llausás, Carmen Stein, María Santander, Lilia Aragón

Sinopsis: Las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa despierta la imaginación de la pequeña Verónica (Ana Patricia Rojo), quien presume de que ella misma es una bruja ante su condiscípula Flavia (Elsa María Gutiérrez). Debido a la incredulidad de su amiga, Verónica aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado, valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquiere un cariz macabro cuando Verónica insiste en que Flavia la invite a unas vacaciones en el rancho de su familia, en donde podrá preparar un veneno para las hadas.

“Las brujas lo pueden todo” es la frase que inflamará la, ya de por sí, fértil imaginación de Verónica. La sentencia prende sus juegos y su modo de relacionarse con las otras niñas, y, así, se presentará como bruja a Flavia, la compañera de clase que se incorpora empezado el curso. Taboada nos propone un descenso al trascendental mundo del juego infantil. El juego puede parecernos algo superfluo pero si lo analizamos de la mano de Huizinga constatamos que “la existencia del juego corrobora constantemente, y en el sentido más alto, el carácter supralógico de nuestro lugar en el cosmos (…), jugamos y sabemos que jugamos; somos, por tanto, algo más que meros entes de razón, puesto que el juego es irracional”. La virtud de Veneno para las hadas es saber instalarse en el universo de lo lúdico y su gravedad, a ello debe su adscripción al género fantástico, a su acendrada observación de la fantasía de unas niñas que incardinan su juego a la realidad, con funestas consecuencias.

Y decimos observación porque la cámara de Taboada es una auténtica voyerista de la actividad de las dos pequeñas. El mexicano nos sumerge en su mundo poniendo, de entrada, la cámara a la altura de sus ojos, un modo de colarnos en su absoluta intimidad, en la burbuja que su actuar representa respecto al mundo de los adultos. Y no solo se vale del punto de vista de la cámara para ello, la construcción de los encuadres, además, excluye totalmente del protagonismo a los adultos: cuando entran en plano lo hacen de modo que solo se les ve en parte, ya sea por un escorzo, ya sea porque ocupan un lugar no relevante y, sobre todo, porque nunca vemos sus rostros; son meras presencias fantasmales excluidas del universo de significación de la acción. Maticemos, sí vemos rostros adultos en el filme, pero siempre desde el punto de vista de Flavia, por virtud del montaje, vemos por sus ojos y vemos con la distorsión, el sesgo, que las patrañas que Verónica le insufla introducen sobre su percepción. Este acertado trabajo de la imagen deja para la posteridad bellos cuadros que retendremos en la memoria, por citar solo uno, nos quedamos con el plano de Flavia en el entierro de su profesora de piano (cuya muerte la niña atribuye a un conjuro de Verónica): llueve, los adultos visten de negro riguroso y Flavia de blanco, en un leve picado se nos muestra a la niña en el centro de la imagen como único personaje al que vemos el rostro, enmarcada por la aureola que los paraguas de los adultos construyen sobre ella. El terror que ella siente casi se nos antoja una presencia física.

Una encomiable economía de medios para lograr profundas cargas de efectividad es la que se manifiesta en el trabajo del director. Y donde no alcance la imagen, la música de Carlos Jiménez Mabarak vendrá en su auxilio. En la pieza, el compositor alterna temas rítmicos, apoyados en la percusión, incluido el uso percutante del piano, con otros de carácter lírico y orquestal. Los primeros refuerzan los temores de Flavia, mientras que el que acompaña al deambular de las dos niñas en la hacienda, cuando buscan los ingredientes del supuesto veneno para las hadas, tiene timbres ensoñadores que nos hacen saborear esa Arcadia feliz que la infancia parece en (y solo en) la memoria de los adultos. Que no hay idilio en lo infantil lo pone de manifiesto también la banda sonora. En el desenlace, cuando la morena Flavia se libra del acoso de Verónica, justo cuando el espectador toma consciencia de que para la rubia Verónica todo es una simple invención, cuando la encierra en el granero para quemarla por bruja, la película se cierra con un plano fijo del rostro de Flavia (excelente ahí el trabajo de Elsa María Gutiérrez) iluminado por las llamas, con una expresión difícil de definir que oscila entre la satisfacción y el alivio. Y ahí la música que suena es precisamente el tema romántico que las acompañaba en los momentos más inocentes. Taboada concluye, así, que la infancia es tortuosa y oscura, fantasiosa y terrible, porque es el momento en el que más receptivos somos a todos los estímulos y especialmente a los de la imaginación. Las brujas lo pueden todo y los niños son sus esbirros.


 

«Dangerous Animals» tendrá su premiere mundial en el próximo Festival Internacional de Cannes- EN CINES EL 6 DE JUNIO

DANGEROUS ANIMALS tendrá su premiere mundial en el Festival de Cannes, dentro del Director’s Fortnight Special Screenings. Tras su paso por el prestigioso festival francés, SELECTAVISIÓN estrenará el esperado thriller de terror en nuestros cines el 6 de junio, a la vez que su estreno en Estados Unidos.

Sinopsis: Zephyr (Hassie Harrison), una surfista inteligente y de espíritu libre, es secuestrada por un asesino en serie que capitanea un viejo barco pesquero donde organiza tours de aventura a inocentes turistas interesados por bajar en jaula a observar peligrosos tiburones. Raptada en el barco, Zephyr deberá averiguar cómo escaparse en pleno mar abierto antes de que el obseso asesino lleve a cabo su sádico ritual para alimentar a los tiburones. 

Dirigida por Sean Byrne (The Devil’s Candy, The Loved Ones), esta nueva apuesta de terror que combina el género de asesinos en serie con la amenaza de tiburones está protagonizada por Jai Courtney (Escuadrón Suicida), Hassie Harrison (Yellowstone) y Josh Heuston (Dune: Prophecy).

SELECTAVISIÓN ESTRENARÁ DANGEROUS ANIMALS

EL PRÓXIMO 6 DE JUNIO EN CINES

Tráiler disponible de ’28 años después’. En cines el 20 de junio de 2025

Nuevo tráiler de 28 AÑOS DESPUÉS, la nueva y aterradora historia ambientada en el mundo creado en 28 días después, en la que se unen de nuevo el ganador del Oscar® a mejor director Danny Boyle (Slumdog millionaire, 127 horas) y Alex Garland (Civil War, Men) nominado al Oscar® a mejor guion, que llegará en exclusiva a todos los cine el 20 de junio de 2025.

Sinopsis: Han pasado casi tres décadas desde que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas, y ahora, todavía bajo una cuarentena brutalmente impuesta, algunos han encontrado formas de existir en medio de los infectados. Uno de estos grupos de supervivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única carretera fuertemente defendida. Cuando uno de los miembros del grupo abandona la isla para adentrarse en el oscuro corazón del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no sólo a los infectados, sino también a otros supervivientes.

Categorías: TRAILERS RECOMENDADOS

Casas encantadas: un espacio de terror en la literatura y el cine

«Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada«. Así concluye el que es, posiblemente, el cuento de Cortazar más veces analizado: Casa tomada. Quizás a alguien le sorprenda que lo tome como punto de partida para este breve esbozo de un subgénero del fantástico como es el de las casas encantadas, pero lo hemos estimado oportuno porque en este cuento de Cortazar es donde más claro queda que la casa no es un mero escenario, sino un personaje más y el más importante narratológicamente hablando.

Su argumento es sencillo, la anécdota del cuento se resume diciendo que una pareja de hermanos que viven sin preocupación alguna en la casa heredada por sus antepasados, son forzados a vivir en la mitad de la casa primero, y después son expulsados totalmente, por una presencia intrusa que se traduce en “un sonido impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación«. No están presentes, pues, los elementos que la literatura gótica ha dejado como tópicos del subgénero, sin embargo expresa como ninguno la conversión del espacio de la seguridad en fuente de hostilidad. Efectivamente, en nuestra lógica humana, nuestra casa es nuestro refugio, aquello que nos pone a salvo de las amenazas del exterior, así una casa encantada supone uno de los espacios más terroríficos que pueden imaginarse, porque nos hiere en nuestro flanco más vulnerable. Es normal, así, que las casas encantadas hayan tenido amplia cabida en el género fantástico y de terror, llegando a configurar un auténtico subgénero, tanto en la literatura como en el cine.

Casa tomada pertenece al fantástico porque cumple la condición de aportar una visión mágica de la realidad cotidiana. Se trata eso sí de un fantástico interior (o mental) en el que lo sobrenatural más que verse se siente, se inserta directamente en la evolución del relato fantástico producida en el siglo XX. En su origen, el fantástico se asentaba en la fantasmagoría visionaria (ver visiones o apariciones), se ajustaba a un estilo destinado a entrar por los ojos, a concretarse en una serie de imágenes impactantes. En la narrativa fantástica el elemento espectacular es esencial, no es pues de extrañar que el cine se haya inspirado tanto en ella y el género fantástico y de terror sea uno de los más fructíferos.

El arte cinematográfico nació como entretenimiento de feria, quizás por ello, por su condición de espectáculo, lo fantástico ha estado presente en su desarrollo desde sus inicios. Y el subgénero de las casas encantadas, más concretamente, ha sido uno de los más prolíficos. Ya Méliès nos dejó varias piezas, pero, entre los pioneros, la obra más destacada es El hotel eléctrico (Hôtel électrique, 1908, 1924) de Segundo de Chomón, filme que algunos quieren ver como el que inaugura el cine de terror español. En esos momentos iniciales lo fantasmagórico fue abordado desde la comicidad, primero a base de objetos que aparecían y desaparecían gracias al truco del paso de manivela, después con obras consagradas al lucimiento de las estrellas cómicas del momento; sirva de ejemplo El castillo de los fantasmas (Au secours!) de Abel Gance puesto al servicio del cómico Max Linder. Dado el éxito de este estilo cinematográfico, se crea la llamada mystery comedy, o sea, comedia de trama siniestra en la que acecha casi siempre un criminal, el cual oculta sus intenciones mediante tretas de aire fantasmagórico. Así es en The Bat (Roland West, 1926), la cinta inaugural, aunque quizás la más remarcable sea El legado tenebroso (The Cat and the Canary, 1927) del expresionista Paul Leni. En estas mystery comedy el encantamiento es falso dentro de la propia ficción, pero ya no es así en La caída de la casa Usher (La chute de la maison Usher, 1928), adaptación del clásico de Poe por parte de Jean Epstein. Es interesante subrayar su final, con la mansión pasto de las llamas como símbolo de purificación y único destino posible para parar el encantamiento que se cierne sobre la casa, algo que será utilizado en multitud de títulos que vendrían después.

La línea cómica no se pierde y seguirá ofreciéndonos títulos en épocas más tardías, ahí está el recientemente estrenado en España Los Huespedes (The Innkeepers, 2011) de Ti West, pero queremos centrarnos ya en aquellos filmes en los que la dimensión sobrenatural y terrorífica se muestra en toda su plenitud. Para ello (y por razones de espacio) daremos un salto histórico y nos dirigiremos a la década de los setenta que nos dejará tres de los títulos más relevantes. No sin antes detenernos en The Haunting (1963) de Robert Wise, sin duda una de las obras más emblemáticas en este tema junto a la anterior a ella House of Hauntet Hill  (1959) de William Castle o la posterior Al final de la escalera (The Changeling, 1980) de Peter Medak. Con su blanco y negro preciosista, The Haunting nos enfrenta a la casa maldita que lo es en sí y por ella misma, es decir, la cadena de sucesos trágicos relacionados con ella son anteriores a haber sido habitada. La casa es una entidad omnipresente en todos los planos, excelentemente diseñados por Wise para dar una imagen distorsionada y desquiciante. Esa casa sin ángulos rectos, de abigarrada decoración rococó y multiplicada por sus numerosos espejos, es una auténtica fuerza viva y absorbente. A destacar especialmente el plano en el que la fuerza sobrenatural se manifiesta tras una puerta (no hay ni una sola aparición en el filme) dando la sensación de que la casa respira. Todo un clásico.

Volviendo a los títulos setenteros, el primero es La leyenda de la mansión del infierno (The Legend of Hell House, John Hough, 1973). La película está basada en el libro de Richard Matheson La casa infernal, no en vano en el guión colabora el propio Matheson. En segundo lugar, nos encontramos con Pesadilla diabólica (Burnt Offerings, 1976) del televisivo Dan Curtis. Parte igualmente de una novela: Holocausto de Robert Marasco. Se trata de un filme harto perturbador y acongojante con una terrible casa acosando a sus nuevos inquilinos: una familia que verá sus vidas tornarse en absoluta pesadilla. Y el tercero (aunque quizás no sea la mejor artísticamente hablando) es la más célebre: Terror en Amityville (The Amityville Horror, Stuart Rosenberg, 1979). Adapta la supuesta historia real de la familia Lutz que vivió en la célebre casa maldita. Unos años antes Ronald DeFeo, el hijo mayor de la anterior familia propietaria de la casa, asesinó a sus hermanos y a sus padres una fatídica noche de noviembre, a partir de ahí empieza la leyenda del encantamiento de la mencionada casa. La película de Rosenberg abrió paso a una auténtica saga con las entregas de sus secuelas, sin embargo, ninguna de ellas es verdaderamente interesante excepto la más reciente La morada del miedo  (The Amityville Horror, Andrew Douglas, 2005) que entrega una revisión bastante inquietante de la historia original.

Así, siguiendo las secuelas de Amityville, hemos llegado a nuestro presente en el que el subgénero de casas encantadas ha recibido un nuevo impulso revitalizador del cual, probablemente, el principal artífice sea James Wan. Antes de que llegara el aire fresco de Insidious (2010), con sus toques de comedia, dos piezas nacionales habían recuperado los mimbres del terror clásico: Los otros (2001) de Alejandro Amenabar y la ópera prima de J.A. Bayona, El orfanato (2007). La película de Amenabar sigue la estela de Suspense (The Innocents, 1961) de Jack Clayton (que adaptaba el relato de Henry James, Otra vuelta de Tuerca) sin alcanzar su excelencia; es, pues, más una gosht story que un relato de casa embrujada, pero sin duda ambos subgéneros están emparentados y, en muchos casos, uno implica al otro. Por su parte, El orfanato recupera con nota la atmósfera de los relatos góticos en los que la casa queda maldita por sucesos pasados, como aportación nos deja un final en el que una vez desvelado el misterio la casa sigue atrapando al personaje principal, pero esta vez como obra del bien y no de ninguna influencia maligna. En definitiva, ambas son piezas notables, pero, a nuestro juicio, es James Wan el que mejor recrea los lugares comunes del terror gótico con su impecable The Conjuring (2013, Expediente Warren en español). Un relato con buen pulso que nos lleva a atravesar todos los estadios de una invasión paranormal en una casa encantada, desde su inicio (ruidos, puertas que se abren o se cierran, luces que se apagan, todo el rosario de poltergeist) hasta la posesión demoníaca, pasando por el miedo y la debilidad que sienten quienes lo viven en primera persona. Nada que no hayamos visto antes, pero eso no importa, al fin y al cabo las historias que componen los humanos son casi siempre las mismas, lo que les da valor no es tanto el qué nos cuentan sino el cómo. Y ahí, en los modos de narrar, James Wan aprueba con suficiencia.

Si empezábamos este texto con un relato atípico, queremos también terminarlo con un filme que tiene voz propia, Darkness (2002), el tercer largometraje (segundo de ficción y en solitario) de Jaume Balagueró. Jugando con el lugar común del caserón aislado en medio de la naturaleza y alejado de la civilización, Balagueró nos ofrece un filme que resulta inquietante ya desde sus créditos que parten del negro inicial para situarnos en un momento anterior al de la trama en el que se esbozan las causas del encantamiento. Mientras veíamos como otros autores recuperan el terror clásico, el catalán nos enfrenta a una forma contemporánea y personal de entender el miedo y, en consonancia, la puesta en escena. Darkness surgió del deseo de realizar «una película en la que lo malo no fuera un asesino, un demonio o un extraterrestre, sino la oscuridad, porque la oscuridad es un miedo universal de todos los niños. La oscuridad es lo primero que asusta a un niño porque la percibe como tangible»(declaraba el director). Y la película se ajusta perfectamente al deseo que la precede porque la oscuridad (incluso más que la casa maligna en sí) tiene un papel protagonista actuando como símbolo del mal primigenio, del magma informe del caos. Es en los modos narrativos donde Darkness se muestra más innovadora, con esos movimientos de cámara que distorsionan la imagen y esos flashes de insertos casi subliminales que generan desasosiego sin necesidad de recurrir al susto fácil; juega siempre con la insinuación. Los recovecos de la trama son excusas para asomarnos al mal en abstracto personificado en esa oscuridad que engulle a los personajes y a los espectadores con ellos. Nos asoma a un mal del que no se puede escapar, un mal ante el cual no podemos ponernos a salvo porque nos persigue hasta el seno mismo de nuestro hogar anulando a la única fuerza que podría combatirlo, el amor. Nada puede protegernos de la oscuridad.

Después de este repaso (que no se pretende exhaustivo) sólo podemos concluir que la casa encantada estará siempre anudada a nuestros miedos más atávicos. Al inmenso terror de sabernos perecederos y vulnerables incluso en los espacios donde más protegidos debiéramos estar. La casa como espacio de terror nos hace tomar conciencia de que, por mucho que busquemos abrigo, siempre estamos y estaremos condenados a la intemperie. La casa encantada nos deja sin mecanismo de defensa posible, con ella, convertida en tópico de la literatura y el cine, tomamos conciencia de que el adentro no es más que una ficción a la que nos agarramos para intentar sentirnos a salvo.

 

                                                                         Montse Rovira (Proyecto Naschy)

 

 

 

VAMOS DE ESTRENOS * Miércoles 16 de abril de 2025 *

Warfare: Tiempo de guerra (Warfare, Alex Garland y Ray Mendoza, 2025)

UK/USA.  Guion: Alex Garland, Ray Mendoza Fotografía: David J. Thompson Compañías: DNA Films. Distribuidora: A24 Género: Bélico.

Sinopsis: Basada en las experiencias reales del ex marine Ray Mendoza durante la guerra de Irak.

Reparto: D’Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman, Henry Zaga, Joseph Quinn, Charles Melton

Somos entusiastas del cine de terror,  pero ninguna película de este género nos ha hecho pasar más miedo o temor que alguna cinta bélica, pues para nosotros, lo narrado en ellas refleja el auténtico horror visceral. Y Warfare. Tiempo de guerra, sin lugar a duda, es una de las que mejor representa para nosotros el cine de terror más real. Real por la situación que refleja, en la que cualquiera se puede ver envuelto en algún momento de su vida. Y real porque lo es al estar basada en las memorias de Ray Mendoza, auténtico veterano de la guerra de Irak, escenario bélico del film que ha codirigido junto a Alex Garland (Civil War28 días después).

Tensa, cruda, dura y muy realista, Warfare. Tiempo de guerra introduce al espectador en la experiencia de un pelotón de Navy SEALs estadounidenses que cumplen una misión de vigilancia que se tuerce en medio de territorio insurgente. Narrada en tiempo real, la acción la acción parte de una calma tensa y espera, durante la cual conoceremos a los personajes, todos ellos muy alejados de los habituales arquetipos, tan repetitivos en este género. Una situación que Garlan y Mendoza consiguen que casi se torne en absurda, y que, sin recurrir al panfleto ni a explicaciones superfluas, destile un tono antibélico. Y todo ello haciendo sentir al espectador como uno más de los jóvenes soldados que se han visto involucrados en la acción y obligados a cumplir su tarea de la mejor forma posible. Pero, como es de suponer, estallará la confusión, el miedo, la sangre y la carne, con la muerte como una muy cercana posibilidad. Para entonces Warfare. Tiempo de guerra ha conseguido su objetivo y el espectador se sentirá como uno más de esos soldados atrapados cuya supervivencia dependerá del trabajo conjunto del resto del pelotón, de no ser alcanzado por las balas de sus adversarios y, de la propia suerte.   

Y Alex Garland habrá vuelto a conseguir lo que logró con anteriores películas como Men (2022) o Civil War (2024), involucrar al espectador en su historia y hacerle partícipe de lo que ahí se cuenta hasta más allá de finalizar la cinta. Y, ¿Qué es el cine sino eso?

 

Categorías: VAMOS DE ESTRENO

Fantboi lanza el cartel y primeras novedades de su quinta edición

La artista santboiana Saray Fernández es la autora del cartel de la quinta edición del Fantboi (Festival de Cine Fantástico de Sant Boi de Llobregat) que fue presentado por los responsables del festival. Bajo el leitmotiv Nobody’s perfect, el Fantboi del 2025 pone el foco en la salud mental y, por ello, el trabajo de Fernández es una reflexión sobre la salud mental y el sufrimiento a lo largo de la historia: un homenaje a todas esas mujeres que fueron encerradas en psiquiátricos de forma injustificada, amparándose en leyes hechas por y para los hombres.
Por todo esto uno de los actos más importantes será la exposición solidaria con obras originales de renombrados artistas de Santboi como, entre otros, Josep InarejosIván Castro,  Raquel Gu o Natalia Vázquez, acompañados por la invitada de la comunidad valenciana Shaun Elay. El último día del festival, el Domingo 22 de Junio, durante la hora del Vermut se procederá a la subasta de las obras, cuya recaudación se destinará a la Asociación Catalana de Prevención del Suicidio. Esta acción forma parte del compromiso del Fantboi por poner el foco en la salud mental, complementando el leitmotiv de este año.
Premios honoríficos, jurado y primeros títulos de la programación.
La actriz Itziar Castro fue una de las primeras amigas del festival, gran defensora de los derechos de las mujeres y figura clave de la visibilidad femenina en el cine fantástico y de terror. Por ello y debido a su triste fallecimiento, el primer premio honorifico llevará este año el nombre de la actriz como reconocimiento de la importancia de las mujeres en la renovación del cine de género. El primer Premio Itziar Castro será entregado a la directora de cine Rocío Mesa, directora de cine, conocida por títulos como Secaderos, quien recibirá el galardón en reconocimiento a un trabajo innovador y su impacto en la industria del cine.
Este año el jurado será exclusivamente femenino y estará integrado por Lina Durán, cineasta y directora del festival Insolito de Perú, Miriam P. Álvarez, subdirectora del festival de culto Galician Freaky Film Festival y Veki Velilla, actriz revelación de García!, la apuesta nacional por el género de superhéroes.
Como en años anteriores, los primeros títulos que integran la sección oficial persiguen la universalidad y, por ello, encontramos la propuesta brasileña de ciencia ficción  Consequências Paralelas, codirigida entre Gabriel França y Cd Vallada, la historia de tres personas atrapadas en una sola localización entre viajes en el tiempo; de Malasia llega una cinta que mezcla el thriller, terror psicología y lo sobrenatural con Inderael análisis que hace el director Ming Jin Woo de la masacre que tuvo lugar en 1985 en Malasia y que se conoce como los incidentes de Memali, que terminaron con la muerte de 14 civiles y dos policías.
De Portugal llega la reciente ganadora del festival Cutrecon de Madrid: The Old Man and the Demon Sword, dirigida por Fábio Powers y que deleitará a los fans de la serie B con las aventuras y desventuras de este anciano alcohólico que se erige como defensor del bien en una aldea perdida en medio de la nada. Asimismo la sección Otra Mirada encuentra su primer título con The Cardenio Project, la singular propuecta de Jesus Eguía Armenteros. Según cuenta la leyenda, Cardenio es un personaje que apareció en la primera parte de Don Quijote de la Mancha y que inspiró una obra de teatro coescrita entre William Shakespeare y John Fletcher, que reaparece tras muchos siglos perdida. Este es el principo de una historia que aúna fantasia, drama, desamor y thriller
Aún quedan muchas más sorpresas y títulos antes de que el Fantboi arranque este año el 19 de Junio, como siempre apostando por un cine diverso, inclusivo y comprometido con temas sociales, donde el cine fantástico y de terror se convierte en una herramienta para visibilizar cuestiones como la salud mental y los derechos de las mujeres.

¡No te pierdas la quinta edición del Fantboi!

Categorías: w Otros festivales

VAMOS DE ESTRENO * Viernes 11 de abril de 2025 *

LA CITA (Drop, Christopher Landon, 2025)

USA. Duración: 100 min. Guion: Jillian Jacobs, Christopher Roach Fotografía: Marc Spicer Compañías: Blumhouse Productions, Platinum Dunes. Distribuidora: Universal Pictures Género: Thriller.

Reparto: Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Ed Weeks, Travis Nelson, Gabrielle Ryan, Jeffery Self, Fiona Browne

Sinopsis: Las primeras citas siempre son estresantes, pero ¿estar en una primera cita mientras un desconocido te manda memes personales que pasan de molestos a homicidas? Aterrador.

La cita, última producción Blumhouse y Platinum Dunes es un elegante y tenso thriller que juega con el espectador desde el minuto uno. Muestra escenas que consiguen que el espectador maneje la información haciéndose una imagen equivocada, todo lo cual está muy bien, pues logra introducir y mantener la atención del público en las dos tramas paralelas que se están desarrollando en la pantalla: la desastrosa primera cita de los protagonistas y el extraño juego telefónico que se está produciendo, pudiendo hacer sus propias suposiciones. Todo ello en un juego mortal que mantendrá al espectador pendiente en todo momento de lo que sucede en la pantalla.

La historia también posee un fuerte trasfondo de empoderamiento femenino, pues la protagonista ha sobrevivido a una pareja violenta y se dedica a servir de guía y hablar con otras mujeres víctimas de lo mismo para ayudarles a superarlo. Sera, precisamente, este ansia de superación lo que resulte definitivo para enfrentarse al trance que vivirá durante su accidentada cita.

La película está protagonizada por Meghann Fahy (The White Lotus, The Bold Type) y Brandon Sklenar (Romper el círculo) y está dirigida por Christopher Landon, responsable de Este cuerpo me sienta de muerte Paranormal Activitypero también de las dos entregas de Feliz día de tu muerte, donde ya puso en práctica sus facultades para el thriller envolvente y tenso.

Los coprotagonistas de la película son Violett Beane (Verdad o reto) y el recién llegado Jacob Robinson en los papeles de hermana e hijo de Violet; con Reed Diamond (Moneyball: Rompiendo las reglas), Gabrielle Ryan (Power Book IV: Force), Jeffrey Self (Con canas y a lo loco), Ed Weeks (la serie “The Mindy Project”) y Travis Nelson (la serie “El lago: Un nuevo comienzo”) como los clientes y camareros del restaurante.

 

Categorías: VAMOS DE ESTRENO

El Festival Nits 2025 hace la maleta para adentrarse en un viaje de cine asiático y cultura pop

La 22ª edición del Festival Nits de cinema oriental de Vic – Asian Summer Film Festival toma forma y lo hace, esta vez, invitando el público a hacerse la maleta para disfrutar de un viaje por el continente asiático desde las pantallas del certamen. Del 15 al 20 de julio, Vic volverá a llenarse de películas y cultura asiática con proyecciones, actividades y gastronomía. En la presentación que ha tenido lugar en el Espai ETC de Vic, Bet Bet Piella, regidora de cultura del ayuntamiento de la ciudad, ha destacado la función cultural del certamen, así como su papel en ámbitos como la cohesión social y la promoción económica. Por su lado, Quim Crusellas, director, ha avanzado algunos detalles y novedades de este 2025 y ha destacado la capacidad del festival y del cine de hacer viajar al público sin necesidad de moverse.

Una imagen que invita a viajar.

Desde la pasada edición, el FesNits ha apostado por proyectar una imagen más internacional, y un año más, el estudio creativo Partee es el artífice del diseño. Jordi Farrés, miembro del estudio, ha explicado la idea y proceso de creación de la imagen, que hace un homenaje al poder del cine para hacernos viajar y conocer lugares, culturas y maneras de vivir de todo el mundo. Esta vez, la protagonista del cartel es una maleta que contiene la esencia del certamen, y es que el Festival Nits no es solo un lugar donde vayamos a descubrir estrenos de cine oriental o disfrutar de espectáculos y gastronomía asiática; es un billete de ida a sitios singulares, misteriosos y lejanos, con historias cautivadoras, y de la mano de personajes valientes, extraños y magnéticos. En este sentido, todo el envoltorio visual y los espacios del festival tendrán connotaciones de este viaje hacia los territorios y culturas orientales. En su intervención, Farrés ha querido reivindicar, también, la creación hecha por personas, manualmente y sin uso de IA.

Cinco primeros títulos para preparar el itinerario.

Además de la imagen, a la presentación se han avanzado cinco películas, provenientes de cinco países, de la mano de Quim Crusellas y el coprogramador del certamen, Domingo López. Una de las obras que se proyectarán es la hongkonesa Smashing Frank, de Trevor Choi, sobre un grupo de jóvenes que deciden combatir el sistema corrupto robando a ricos para entregar el botín a los pobres y aprovechando el eco de las redes sociales para divulgar sus acciones. Desde Corea del Sur llega la comedia Victory, de Park Beom-su, alrededor de un grupo de cheerleaders de una isla remota que aspira a dedicarse al baile deportivo. Otro de los films que se han anunciado es Like a Rolling Stone, de la directora china Yin Lichuan, que sigue los pasos de una madre de familia que decide liberarse de un marido déspota y unos hijos excesivamente dependientes. El anime japonés Totto-Chan, la noia a la finestra, estrenado en el Festival de Tokio y premiado en el de Annecy, explica la historia de una niña muy inquieta que empieza una nueva vida —y aventuras— cuando cambia de escuela. Finalmente, desde India llega la nueva epopeya de acción que convive con la comedia, el drama romántico y los números musicales. Hablamos de Sikandar, de A.R. Murugadoss, sobre un justiciero apasionado que se enfrenta en una red de corrupción y desafía el statu quo luchando por los derechos de la gente sencilla.

Más novedades: sesión Shin Chan y abono Nitòman+.

Otra de las novedades de la programación del Festival Nits 2025 es la sesión dedicada a Shin Chan. Si el año pasado fue a Akira Toriyama, este año la matinal de sábado en L’Atlàntida de Vic rendirá homenaje uno de los personajes más queridos del anime televisivo. El personaje creado por Yoshito Usui será protagonista de la sesión, con proyecciones especiales, un concurso de cosplay y muchas sorpresas que se anunciarán más adelante.

El Festival Nits (Asian Summer Film Festival) seguirá reforzando las secciones infantiles y juveniles; el equipo organizativo sigue en su voluntad de llevar a espectadores jóvenes al cine, para ver las películas en gran pantalla y, a la vez, descubrir nuevas narrativas y culturas. En este sentido, la participación en el programa Acció Cinema es esencial dentro de los objetivos de certamen.

Otra de las novedades del Festival Nits 2025 es la creación de un nuevo abono: Nitòman+. El abono Nitòman da acceso a todas las sesiones del festival por un precio general y ajustado. El abono Nitòman+ dará acceso a todas las sesiones y, además, tendrá algunos extras añadidos como materiales de merchandising, una recepción especial a sus abonados y el libro que se editará este año.

Domingo López, Bet Piella, Quim Crusellas i Jordi Farrés. (Foto: Ivan Font)

‘M3GAN 2.0’, ya disponible el tráiler final en español

Tráiler final en español de M3GAN 2.0, la segunda entrega del gran éxito de Blumhouse que nos trae de vuelta a la gran pantalla a la icónica muñeca asesina. Esta nueva película vuelve a contar con Gerard Johnstone como director y el reparto está encabezado por Allison Williams, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez y Jen Van Epps. 

Sinopsis: La muñeca asesina que cautivó al público en 2023 ha vuelto. Y esta vez no está sola. Dos años después de que M3GAN, un auténtico prodigio de la inteligencia artificial, fuera finalmente destruida tras perder totalmente el control y dar rienda suelta a sus tendencias asesinas (siempre con una coreografía impecable), su creadora Gemma (Allison Williams) se ha convertido en una prominente autora y defensora de que el gobierno supervise todos los avances en esta materia. Entretanto, su sobrina Cady (Violet McGraw), ya con 14 años, es una adolescente que se rebela contra las sobreprotectoras reglas de Gemma. Lo que ellas no saben es que una poderosa compañía de desarrollo de defensa ha robado la tecnología empleada para M3GAN y la ha usado para crear un arma militar conocida como Amelia (Ivanna Sakhno; AhsokaPacific Rim: Insurrección), la espía asesina definitiva. Pero, a medida que Amelia va cobrando conciencia propia, pierde interés en recibir órdenes de los humanos. Y en convivir con ellos.

Con el futuro de la humanidad pendiendo de un hilo, Gemma se da cuenta de que no hay más opción que resucitar a M3GAN (Amie Donald, con voz en VO de Jenna Davis) e implementar a su creación unas cuantas mejoras para hacerla más rápida, más fuerte y más letal. Cuando sus caminos se cruzan, la macabra muñeca original tendrá que enfrentarse a una rival a su altura.

El original equipo creativo tras el fenómeno de la primera entrega —encabezado por los pesos pesados de la industria del terror James Wan para Atomic Monster, Jason Blum para Blumhouse y el director Gerard Johnstone— lanza ahora una nueva y salvaje entrega de IA desatada con M3GAN 2.0.

M3GAN 2.0 está dirigida de nuevo por el cineasta Gerard Johnstone y cuenta otra vez en su reparto con Brian Jordan Alvarez y Jen Van Epps interpretando a los leales compañeros de Gemma, Cole y Tess, a los que se suman ahora Aristotle Athari (Saturday Night LiveHacks), Timm Sharp (Apples Never Fall (Un revés inesperado)Percy Jackson y el ladrón del rayo) y el ganador de un Grammy y nominado en 11 ocasiones a los Emmy Jemaine Clement (Avatar: El sentido del aguaLo que hacemos en las sombras).

La película está producida por James Wan, Jason Blum y Allison Williams, y la producción ejecutiva corre a cargo de Gerard Johnstone, Adam Hendricks, Greg Gilreath, Michael Clear, Judson Scott y Mark D. Katchur.

La primera película de M3GAN reventó los récords de taquilla con una recaudación de 30,4 millones de dólares en Estados Unidos, marcando el fin de semana de estreno más taquillero para una película de terror clasificada para mayores de 13 años desde Un lugar tranquilo 2. La película alcanzó una recaudación de más de 180 millones de dólares en todo el mundo.

M3GAN 2.0 se estrena en España el 27 de junio, exclusivamente en cines.

Categorías: TRAILERS RECOMENDADOS

Primer tráiler de ‘Together’, body horror protagonizado por Dave Franco y Alison Brie

Primer tráiler de Together, la película de body horror protagonizada por Dave Franco y Alison Brie. Escrita y dirigida por Michael Shanks, explora las complejidades de las relaciones codependientes a través de una metáfora sobrenatural

Sinopsis: Una pareja con problemas en su relación que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber agua de la cueva, comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia.

La película combina efectos prácticos y CGI para mostrar ciertas mutaciones de manera impactante e incluso grotesca, mientras explora temas como el amor, la conexión y el estancamiento emocional. Es descrita como una experiencia intensa y entretenida, con un enfoque único en el subgénero del body horror. Michael Shanks, que antes había dirigido cortometrajes como Rebooted, o series de televisión como The Wizards of Aus, fichó a los actores protagonistas, Dave Franco y Alison Brie, que son matrimonio en la vida real, para que las discusiones entre ambos resultaran lo más realistas posible.

Según Michael Sharks, “Together parece una película de terror bastante elevada, pero hay muchas escenas para que el público se ría a carcajadas. Por ejemplo, mientras ven a Tim y Millie teniendo sexo en un baño y se quedan atrapados por ya sabes dónde (aunque logren separarse), o resuelvan su calvario con cinta adhesiva y una sierra. En una época en la que los efectos visuales han vuelto a estar de moda, aprecié que algunos de los efectos visuales artesanales de la película fueran ingeniosos, y otros incluso descaradamente caseros; eso solía ser parte de la gracia del terror”.

Categorías: TRAILERS RECOMENDADOS